Sting también vende

10 02 2022

Sting se ha convertido en el último artista de renombre en vender sus canciones, firmando un acuerdo con Universal Music Publishing Group por una suma rumoreada de 250 millones de dólares.

La venta cubre todo su catálogo de composición de canciones (no sus grabaciones), incluidas las canciones que escribió como parte de The Police. Eso significa que UMG ahora controla canciones como «Shape Of My Heart», «Fields Of Gold», «Englishman In New York», «Every Breath You Take» y, por supuesto, «Roxanne«.

“Estoy encantado de tener a Jody [Gerson, CEO y presidente de Universal Music Publishing Group] y al equipo cuidando y administrando mi catálogo de canciones”, dijo Sting en un comunicado. “Es absolutamente esencial para mí que el trabajo de mi carrera tenga un hogar donde sea valorado y respetado, no solo para conectarme con los fanáticos de toda la vida de nuevas maneras, sino también para presentar mis canciones a nuevas audiencias, músicos y generaciones. A lo largo de mi carrera, he disfrutado de una relación larga y exitosa con UMG como mi socio de sello, por lo que me pareció natural unir todo en un hogar de confianza, mientras regreso al estudio, listo para el próximo capítulo”.

Gerson agregó: “tantos recuerdos de mi juventud están ligados a las grandes canciones escritas por Sting, ya sea cuando vi por primera vez a The Police actuar en Filadelfia, escuché su música en la radio o escuché esos álbumes hasta que los agoté. Nunca podría haber imaginado que algún día llegaría a liderar una compañía que será la guardiana del notable legado de composición de canciones de Sting. Cada uno de nosotros en UMG espera este trabajo con un sentido de honor, responsabilidad y enorme entusiasmo por lo que podemos lograr para su música en el futuro”.





Live Aid sigue generando records…

29 12 2021
Queen Live Aid Wallpapers - Wallpaper Cave

Para celebrar más de mil millones de visitas en los canales oficiales de Live Aid y Live 8 de YouTube, Band Aid y YouTube han publicado un nuevo vídeo de entrevistas, imágenes raras y documentales sobre el legendario evento musical de julio de 1985…cada vista genera dinero para Band Aid Trust

A treinta años del Live Aid | Dia mundial del rock, Carteles de rock,  Imagenes de rock




Diez álbumes (casi) perfectos de los 80’s

25 10 2021
The Joshua Tree', canción por canción

Una vez que la flacidez del rock de los 70 se desvaneció, la próxima década estaba a punto de ser mucho más divertida. Pero, ¿qué hizo exactamente que esta década fuera gloriosa?.

Si tuvieras que echarle la culpa a alguien, una pequeña emisora ​​llamada MTV sería probablemente la principal candidata para hacer que los 80 sucedieran como lo hicieron. Pudimos ver a los artistas interpretar estas canciones, casi se sintió como si hubiera más carne y sangre en todo lo que escuchaste en la radio. Cuando quitas los trucos, estas eran el tipo de canciones que se sentían como algo más…eran canciones que sentían que podían durar mucho, con mensajes que hablaban más a tu alma que a cualquier fan del rock casual. Por mucho que algunos géneros como el hair metal hayan resultado cursis, estas son las canciones que se convirtieron en la banda sonora del futuro. En comparación con el mainstream de los años 90 y más allá, estos son los himnos que tuvieron el poder de sacudir al mundo.

Amazon.com: The Joshua Tree: CDs y Vinilo

1. U2: The Joshua Tree.

Cuando se hablaba de rock en los 80, normalmente había que mirar todo a través de una lente específica. O una banda estaba haciendo rock alternativo, new wave rock, heartland rock, o eran simplemente el tipo de banda de la que te olvidarías una vez que terminara el vídeo. A pesar de que se esperaba que fuera artificial, U2 golpeó al mundo del rock directamente en su herida abierta con The Joshua Tree.

Después de años de ser uno de los mejores actos post punk de discos como War, aquí es donde U2 realmente comenzó a fusionar su sonido con lo que los conocemos hoy, creando texturas de guitarra increíbles en canciones como Where the Streets Have No Name. Aparte de los nuevos afectos, la humanidad en la voz de Bono estaba en marcado contraste con los chicos guapos de la época, sonando como si estuviera al borde de las lágrimas en algunas de estas canciones.

Incluso las canciones que no fueron elegidas como singles todavía golpean con la intensidad de un martillo, desde el intenso tema detrás de Bullet the Blue Sky hasta algunas de las mejores voces de Bono en canciones como Red Hill Mining Town. Este no fue solo un álbum de verano del que te olvidarías el próximo año. Eran canciones que tenían el poder de cambiar el mundo.

Appetite For Destruction : Guns N Roses, Guns N Roses: Amazon.es: CDs y  vinilos}

2. Guns N’Roses: Appetite for Destruction.

Tan pronto como MTV comenzó a triunfar, algunas de las bandas de rock más glamurosas de todos los tiempos lograron ser tocadas como si fueran a lograr la segunda juventud, desde Whitesnake hasta Poison haciendo su debut en la plataforma. Sin embargo, una vez que llegamos al final de la década, Guns N Roses le dió a toda la era del rock la patada en el trasero que merecía.

Formado más como una pandilla que como una banda de rock real, había mucha más musicalidad cruda en Appetite for Destruction de la que encontraría en una banda como Ratt, yendo por solos que se sentían mucho más en sintonía con el rock clásico de los ’70. Si bien aún tenía una actitud amigable con la cámara, el poder estelar de Axl Rose y Slash los convirtió en dos de los titanes de la industria de la música en ese momento, especialmente después de tener éxitos como Sweet Child O Mine.

Las letras también eran mucho más maduras, pasando de canciones sobre el amor a entrar en el vientre de Los Ángeles en Welcome to the Jungle o lo cruda que puede ser la vida en la calle en It’s So Easy o Paradise City. Era hora de que el resto de las banda de hair metal se fueran. La banda más peligrosa del mundo acababa de llegar.

The Smiths: La historia detrás de la portada de The Queen is Dead

3. The Smiths: The Queen is Dead.

Junto con todos los rockeros con laca que se pavonean en MTV, había muchas más caminos por explorar en los años 80. Casi al mismo tiempo que gente como Duran Duran subía en las listas de éxitos, un pequeño género conocido como rock alternativo también estaba comenzando a ver la luz, con bandas como The Pixies y REM en las estaciones de radio universitarias. Si bien la mayoría de estas bandas no alcanzaron su ritmo hasta los años 90, The Smiths se les adelantó con The Queen is Dead.

Habiendo sido los favoritos de la escena del rock británico durante un tiempo, Morrissey y Johnny Marr finalmente encontraron algunas de las mejores canciones de su carrera en este álbum, creando historias de personas que son tan audaces y descaradas como rotas por dentro. Aunque podrías llamarlo un poco exagerado en algunos puntos, pistas como The Boy With the Thorn In His Side y There is a Light That Never Goes Out aprovechan ese lado emocional interno de nosotros mismos que tratamos de mantener en secreto en nuestro día para vive el día.

Eso tampoco es para descartar la forma en que Marr toca la guitarra, quien pone cada nota donde debe estar en canciones como Bigmouth Strikes Again. Si bien algunos Smiths dirían que este fue el principio del fin para el grupo, solo un puñado de bandas alternativas pueden esperar hacer un disco tan prístino.

Back in Black (álbum) - Wikipedia, la enciclopedia libre

4. AC/DC: Back in Black.

Dado que perdieron a uno de los mejores frontman de todos los tiempos, Bon Scott, no había razón para que continuaran sin su voz áspera y desigual. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Angus Young no iba a pasar el resto de su carrera musical deprimido.

Con el nuevo cantante Brian Johnson a cuestas, estos australianos se propusieron hacer un álbum que se sintiera como un digno tributo a su hermano caído, que se convirtió en uno de los mejores álbumes de toda su carrera. Tampoco es que el espíritu de Bon no esté vivo y bien representado en este disco, desde el toque de apertura de la campana en Hells Bells hasta canciones como la canción principal que actúa como una celebración de lo que hizo en lugar de un memorial.

Tampoco se detiene en un puñado de elogios, dado que canciones como You Shook Me All Night Long y Shoot To Thrill podrían presentarse como el mejor trabajo de cualquier banda de rock menor si lo hubieran publicado por su cuenta. Tal como está, AC / DC descubrió que la mejor manera de alcanzar la perfección máxima no es intentar replicarla. Se trata de mirar profundamente dentro de ti mismo y encontrar algo de lo que ni siquiera estabas seguro de ser capaz.

Rolling Stone México on Twitter: "'Synchronicity' se estrenó un día como  hoy, pero de 1983. Así The Police cerró su carrera con broche de oro:  https://t.co/vpQqlBOUmr… https://t.co/TCMz6POfKo"

5. The Police: Synchronicity.

Toda la trayectoria profesional de The Police es casi como un feliz accidente. Teniendo en cuenta los orígenes dispares de los que provenían cada uno de estos músicos, es un milagro que obtuviéramos al menos un disco tan bueno como es, y mucho menos cinco. Sin embargo, cuando comenzaron a llegar al final, comenzamos a ver cuán lejos su la música pudo llegar a Synchronicity.

Desde sus inicios punk en el álbum Outlandos D’Amour, este fue el momento en el que Sting finalmente alcanzó la cima de sus poderes de composición, con canciones como Every Breath You Take y Wrapped Around Your Finger siendo algunos de los mejores singles pop de la década. Tampoco escatimó en cosas más cerebrales, ya que las dos canciones principales fueron un extraño viaje musical en sí mismas.

Por supuesto, siempre hay esos pequeños puntos en el radar, como la oda de Andy Summer al abuso infantil en Mother, que tienden a derribar el resto del disco. Por otra parte, esos son los momentos que casi sirven a la fluidez del álbum mucho mejor, casi haciéndote apreciar aún más las partes brillantes del disco. Así que tenemos teclados en algunos de los mejores singles pop de todos los tiempos…y algunos momentos cursis añadidos en buena medida. Sí…este álbum es más o menos de los 80 en pocas palabras.

Screaming for vengeance - Judas Priest - ( CD ) - 売り手: didierf -  Id:117734892

6. Judas Priest: Screaming for Vengeance.

A principios de la década, el metal estaba a punto de evolucionar hacia algo muy diferente de lo que era en los 70. Como las escenas de hair metal y thrash ocurrieron al mismo tiempo, el metal estuvo en una década que tuvo algunos de sus momentos más agresivos y más vergonzosos al mismo tiempo. Incluso cuando las bandas filtraban el metal a través del glam y el punk, Judas Priest se adelantó para mostrarnos cómo se hacía el verdadero metal.

Al llegar a la escena para anunciar la nueva ola de heavy metal británico, Judas Priest creó otra obra maestra para poner junto a British Steel, con algunas de las canciones más agresivas que escribirían en esa década. Desde el primer golpe de Hellion en Electric Eye, te espera un viaje emocionante desde el momento en que comienza este álbum, con cada banda de metal contabilizada.

Tienes la velocidad de Riding on the Wind, la fuerte influencia de Sabbath en Bloodstone e incluso las primeras incursiones en el mundo del pop metal en canciones como You’ve Got Another Thing Comin. Por otra parte, podría haber sido una ganga demasiado para Priest, especialmente considerando los errores que cometerían durante el resto de la década como Turbo. Aún así, es mejor tener al menos uno de estos en su arsenal que no haber alcanzado la perfección en absoluto.

R.E.M. - Murmur (1983) | Exile SH Magazine

7. REM: Murmur.

La mayoría de las grandes bandas de la generación de MTV vivieron y murieron en la imagen que proyectaron en la pantalla. Es por eso que la mayoría de las bandas de los 70 no pudieron ponerse al día cuando el medio cambió…solo tienes que mantenerte al día. Entonces, ¿cómo diablos fue uno de los discos más famosos de principios de los 80 el de una banda que no tenía tanta presencia visual para empezar?.

La estética que buscaba REM en los primeros días parecía la antítesis de lo que se suponía que era el rock and roll, siendo demasiado artística. Sin embargo, cuando realmente escuchas las canciones, todo lo promocional comenzó a desvanecerse lentamente, con los fans cayendo perdidamente por las partes de guitarra tintineantes y el increíble canto de Michael Stipe.

Estos tipos ni siquiera necesitaban letras adecuadas para la mayoría de estas canciones, y Stipe finalmente afirmó que estaba murmurando más de la mitad de las letras de canciones como Radio Free Europe. Sin embargo, mirando hacia atrás, realmente no necesitas entender la letra para entender por qué esto fue tan popular. De vez en cuando, tendrás una banda que tocó la emoción tan bien que la melodía llega directamente a tu corazón.

Álbum Pyromania, Def Leppard | Qobuz: descargas y streaming en alta calidad

8. Def Leppard: Pyromania.

Cuando el hard rock conoció la MTV, terminó pareciendo mucho más caricaturesco de lo que originalmente se convirtió. Si bien las estrellas de la época lograron darnos leyendas de sus géneros como Michael Jackson y Prince, el mundo del hard rock tuvo que conformarse con Billy Idol o Twisted Sister que le dieron su giro a la fórmula del rock. Y luego finalmente nos familiarizamos con un disco de rock con tanta fuerza detrás como cualquier álbum de pop.

Desde las notas iniciales de Pyromania, el sonido del disco es absolutamente gigantesco, cortesía de Mutt Lange. Junto con el talentoso don de Def Leppard para la melodía, la mayoría de estas canciones parecían estar pulidas hasta un brillo absoluto, con partes de guitarra que casi parecen armonizar entre sí debido a lo precisas que son.

Sin embargo, cualquier disco puede sonar bonito…echemos un vistazo a esta lista de pistas. Con solo 10 canciones, Def Leppard cumple su promesa de ser su nueva banda de rock favorita, con canciones que capturan la esencia del rock and roll en su forma más pura, desde el sonido de Rock of Ages hasta el coro casi poderoso de Stagefright…apenas habían pasado de la adolescencia, pero Def Leppard ya tenía el resto del movimiento hair metal arrodillado a sus pies después de este álbum.

Southern Accents | HIGHRESAUDIO

9. Tom Petty: Southern Accents.

Tom Petty no parece recibir suficiente crédito por lo mucho que pudo dominar los años 80. Como venía de ser una leyenda del radio rock en los años 70, había una porcentaje posibilidades de 50/50 de que continuaría su racha ganadora o se hundiera como una piedra. Sin embargo, por el aspecto de la producción de Southern Accents, no habrías puesto tu dinero en un estado legendario.

Dado que originalmente se suponía que iba a ser un álbum doble, las sesiones impulsadas por las drogas paralizaron todo, y Tom eligió lanzar un solo álbum con las mejores pistas. Lo que obtuvimos en cambio fueron algunas de las canciones con un sonido más orgánico que podrían salir de un disco de pop rock. Siendo un claro descendiente de los Bruce Springsteen del mundo, la visión de Petty del corazón de Estados Unidos es a partes iguales cínica y romántica, mostrando los lados más ásperos de las pistas así como los escénicos.

Para cada canción como Spike, hay algo así como la canción principal, que muestra al niño pequeño sin pretensiones debajo de la escritura de Petty, cuya chispa para el rock and roll lo sacó de Gainsville en busca de cosas mejores. Aunque la vida de un perro en fuga puede no ser glamurosa todo el tiempo, no ha dejado de ser poética a medida que pasan los años.

Rush, Permanent Waves (Remastered 2015) in High-Resolution Audio -  ProStudioMasters

10. Rush: Permanent Waves.

Una vez que la era de MTV se aceleró, el mundo del rock progresivo recibió un golpe significativo. Aunque bandas como Yes y Genesis se las arreglaron para hacer la transición a la era de los vídeos musicales bastante bien, la era de los solos de una milla de largo y Emerson Lake & Palmer se habían desvanecido desde hacía mucho tiempo. Incluso cuando la gente estaba emparejando cosas y haciendo todo más simple, Rush mantuvo su complejidad y logró llegar a las listas de todos modos.

A principios de los 80, Permanent Waves es el sonido de este trío canadiense que finalmente descubre qué funciona mejor para el molde de Rush, incorporando todo, desde música reggae hasta canciones de varias partes sin pestañear. Aunque algunas de estas pistas son un poco largas para los estándares de la radio de rock, se necesitaría un oyente atento para escuchar el primer toque de Spirit of Radio y decidir girar el dial.

Al desglosar la letra, este es también uno de los álbumes más emocionales que jamás haría Rush, con Neil Peart lidiando con la idea de la libertad de elección en Freewill y las duras realidades que surgen al tratar de encontrar una conexión humana en Entre Nous. El tema puede parecer severo como el infierno en la primera escucha, pero la música real es una de las más divertidas que tendrás mientras escuchas rock progresivo.





Andy Summers confirma una reedición de «Regatta de Blanc» de 4CDs

9 08 2021

Si bien la mayoría de las bandas más importantes de la historia del rock han visto sus catálogos ​​con un extenso tratamiento de reedición con ediciones ampliadas, The Police es la excepción que confirma la regal…hasta ahora, porque el guitarrista Andy Summers dice que hay grandes planes en marcha.

«Se supone que The Police tiene que publicar algo cada año, pero es posible que no este año ahora por varias razones, principalmente relacionadas con la pandemia», dijo Summers en una nueva entrevista. «Pero sí, se acerca Regatta De Blanc y habrá muchas más cosas en el futuro después de eso también. Ahora hay un gigantesco plan de 10 años para publicar material de la banda. Hay una brecha este año, pero todo llegará, no te preocupes».

Summers agregó que la edición de su segundo álbum clásico de 1979 incluiría «muchas pistas adicionales», lo cual es una sorpresa en sí mismo ya que la banda no era conocida por sus tomas descartadas. «Básicamente, si grabamos algo, se apaga», explicó Summers. «Sé que los coleccionistas están pensando, ‘¡Oh, debes tener todo este material inédito!’, Pero ese no fue el caso en The Police.

«No hay muchas demos en las que estemos tratando de hacer algo, porque no éramos una banda que hiciera 19 intentos para hacer una toma correcta en muchos estilos diferentes. Simplemente no éramos así. Si escribimos una canción, la tocamos, la grabamos y la lanzamos. Puedes tener muchas cosas en la lata porque no son muy buenas. En su lugar, tuvimos muchos mega-hits. Esa es una mejor manera de hacerlo [risas].»

Así que lo que incluirá la edición ampliada aún no se ha revelado, pero otra reedición que complacerá a los fanáticos de Police es la nueva versión «súper lujo» de la película The Police Around The World de 1982. Originalmente se lanzó en video y laser disc y nunca antes lo hizo en DVD o Blu-Ray. Ahora parece que está recibiendo un tratamiento muy especial para un lanzamiento en 2022.

«Nadie hizo nada con él», dijo Summers. «De hecho, soy yo quien lo revivió porque, hace cinco años, me lo encontré de nuevo y pensé: algo debería hacer con esto».

«La nueva versión ‘super deluxe’ de The Police Around The World debería haber salido en octubre, pero creo que será el próximo marzo», agregó Summers. «Se ha tardado una eternidad en solucionarlo, debido a problemas como restaurar una película de 16 mm y hacer que los extras lleguen al nivel 4K. Hay muchas pistas adicionales y metraje, incluida una película de Japón que nunca se ha visto. Las actuaciones en esa película son realmente geniales y estoy muy contento de que salga».

En la entrevista, Summers habla sobre su nuevo libro y también reflexiona sobre la exitosa gira de reunión de 2007/2008 de The Police y su relación con los ex compañeros de banda Sting y Stewart Copeland ahora.

«Está bien, somos amigos», revela Summers. «Es una persona bastante solitaria. Se siente a gusto consigo mismo y no es realmente un gran tipo que anda por ahí poniéndose al día con la gente. Eso no es lo que es Sting. Solitario es una palabra cursi, pero es solitario.»

«Sé que a la gente le gusta pensar como si siempre estuviéramos tratando de desgarrarnos el cuello, y eso no es cierto. No siempre estamos girando, pero la banda es un negocio próspero que continúa. Lo hemos superado y siempre tenemos que estar de acuerdo en cerrar las cosas.»





Queen: The Neal Preston Photographs

20 10 2020

El legendario fotógrafo de rock Neal Preston se unió a Queen como fotógrafo oficial de la gira en una etapa crucial de su evolución hacia una de las mejores bandas de rock de la historia. Preston capturó a Queen en su momento más íntimo y, sin perder el ritmo, comprometido a revelar la pasión y la dedicación de la banda dentro y fuera del escenario. «Queen: The Neal Preston Photographs» es el volumen fotográfico oficial que documenta el ascenso de la banda a la gloria. Preston y los miembros de Queen, el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor, han recopilado más de 300 imágenes, muchas de las cuales nunca antes vistas, para ofrecer una mirada a la emocionante vida de Queen. El libro será publicado el 29 de octubre por Reel Art Press.

Neal Preston se unió a Queen en 1977 después de haber estado de gira con Led Zeppelin. Desde sus comienzos con Queen, Preston tuvo la libertad y el acceso para moverse sin problemas dentro y alrededor de la banda, sin bajar la cámara ni escapar un solo momento de su mirada.

Con aguda habilidad de observación, Preston se familiarizó con cada miembro de la banda, capturando sus personalidades y peculiaridades, y muy pronto se convirtió en uno de su familia, habiendo sido apodado «Linda Lens» por Freddie Mercury.

«Queen me enseñó algo extremadamente importante: lo bueno solo es lo suficientemente bueno, lo grandioso solo es grandioso, pero siempre hay espacio para sobresalir», dijo Preston.

May dijo: «Neal simplemente tiene el don o la habilidad de estar siempre en posición en los momentos adecuados. Se convirtió en parte de la vida de la banda».

«Queen: The Neal Preston Photographs» cubre algunas de las giras más importantes de Queen, desde «News Of The World» en América del Norte en 1977 hasta la gira «Bites The Dust» en América del Sur y la gira «Gluttons For Punishment» en América del Sur en 1981 , Live Aid en 1985 y finalmente la gira «The Magic», Europa, 1986, la última gira de Mercury con la banda. Cada fotografía de la banda en el set es una explosión de movimiento y sentimiento intenso. Freddie Mercury cruzando el escenario con un maillot de diamantes con una precisión incomparable o la famosa foto de él inclinándose hacia atrás todo lo que podía en Live Aid; la expresión frenética de Roger Taylor en su batería, la confianza fría de Brian May tocando y el vigor serio de John Deacon, hacen que la energía en cada golpe sea palpable.

La dinámica de la banda en el escenario hace que las imágenes parezcan casi coreografiadas. Para los conciertos en vivo, el ojo agudo de Preston logró capturar las poses más icónicas, con humo que se elevaba de manera difusa a través de una luz roja y verde vívida, lo que arrojaba a la banda, particularmente a Mercury con sus atrevidos trajes, en un aura luminosa y humeante. También captó a los miembros de la banda más concentrados, y estas tomas de perfil que capturan la expresión de sus rostros crean una sensación contemplativa en algunos de los momentos escénicos más poderosos.

«Cada gira, desde 1977 en adelante, se hizo cada vez más grande», dijo Preston. «Se habían hecho conocidos por su grandilocuencia, y los fans venían completamente preparados para cualquier cosa que la banda ofreciera».

Preston descubrió que todos los ángulos se adaptaban a Queen. En muchos sentidos, sus fotografías de la banda en vivo son extensiones de la banda detrás de escena, trabajando con cuidado y diligencia todos los días y con un propósito: pruebas de sonido, ensayos, entrevistas, viajes…y fiestas.

«Eran los trabajadores más duros que he visto en una gira», dijo Preston. «Fotográficamente, no podría haber pedido más…las producciones estaban llenas de truenos y relámpagos y lo más grande era definitivamente mejor. Para mí fue como ser un niño en la mejor tienda de dulces y muchas de las fotografías de este libro muestran que así era».

Uno de los momentos históricos más importantes para Queen fue el Live Aid en el estadio de Wembley en 1985; su actuación los establece como las bandas de rock más importantes del siglo. Preston fue uno de los fotógrafos oficiales de Live Aid y fue el único fotógrafo autorizado en el escenario cuando Queen actuó.

Preston es un célebre fotógrafo de rock que ha trabajado en estrecha colaboración con artistas como Led Zeppelin, Queen, The Who, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac, Michael Jackson y Whitney Houston. A una edad temprana, Preston ya estaba filmando espectáculos de rock en toda el área de la ciudad de Nueva York, ganando encargos de varias publicaciones. Durante cuatro décadas, su trabajo ha aparecido en innumerables revistas y se ha utilizado en las portadas de cientos de lanzamientos relacionados con la música.

Preston fue fotógrafo oficial en Live Aid en Wembley en 1985 y fue el fotógrafo oficial de la gira de Amnistía Internacional «A Conspiracy Of Hope» en 1988, que incluía a Bruce Springsteen, Sting y Peter Gabriel.

Preston ha tenido una larga asociación con la revista People y ha realizado portadas de Newsweek, Time y Rolling Stone, y muchas más. Ha fotografiado seis Juegos Olímpicos, boxeo, la NBA, la Copa del Mundo de Fútbol, el patinaje artístico profesional y las Grandes Ligas de Béisbol.





Krist Novoselic: los masters de «Nevermind» pueden haber desaprecido para siempre

13 06 2019

Image result for Universal Studios en Hollywood el 1 de junio de 2008

Un informe de The New York Times reveló por primera vez que unas 500,000 grabaciones de muchos de los artistas más importantes de la música fueron destruidas en un incendio que azotó Universal Studios en Hollywood el 1 de junio de 2008. Entre las grabaciones perdidas, muchas de las cuales estaban en cintas master originales, se encontraban canciones de Nirvana, Soundgarden, Nine Inch Nails, Guns N’Roses, Beck, No Doubt, Aerosmith, REM y más.

El ex bajista de Nirvana, Krist Novoselic es uno de los muchos artistas de Universal que desde entonces reaccionaron a la publicación de la historia y brindaron detalles adicionales sobre algunos de los tesoros perdidos. Preguntado si eso significa que los masters de «Nevermind» fueron destruidos, Novoselic respondió: «Creo que se han ido para siempre».

También se perdieron casi todos los masters de Buddy Holly, además de grabaciones clásicas y / o tempranas de Etta James, Billie Holiday, Louie Armstrong, Al Jolson, Bing Crosby, Aretha Franklin, John Coltrane, Al Green, Ray Charles, Elton John, BB King, Snoop Dogg, Chuck Berry, Tom Petty, Joan Baez, Neil Diamond, Cat Stevens, Eric Clapton, Barry White, Patti LaBelle, The Police, Sting , Steve Earle, Janet Jackson, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Sheryl Crow, Tupac Shakur, Eminem, 50 Cent, y muchos más.

En el momento del incendio, la cobertura se centró en los daños a las propiedades de Universal Film, la TV y los parques temáticos de Universal, y los representantes declararon que la mayoría de la música guardada se había trasladado a «otras instalaciones» o «digitalizada». El New York Times reveló, sin embargo, que más de 118,000 activos fueron destruidos, conteniendo medio millón de grabaciones.

Image result for Universal Studios en Hollywood el 1 de junio de 2008

Randy Aronson, el director sénior de operaciones en ese momento, dijo a The New York Times que la compañía valoró el total combinado total de perdidas en $150 millones. El New York Times se refirió al incendio como «el mayor desastre en la historia del negocio de la música».

Universal ha corregido la historia de The New York Times, diciendo que contiene «numerosas inexactitudes, declaraciones engañosas, contradicciones y malentendidos fundamentales sobre el alcance del incidente y los activos afectados». La compañía también citó su historia reciente de lanzamiento de reediciones de alta calidad de muchos de los álbumes que se dice que fueron destruidos, y agregó: «La preservación de la música es la máxima prioridad para nosotros y estamos orgullosos de nuestra historia».





Live Nation adquiere Rock in Rio Festival

3 05 2018

1

 

Live Nation Entertainment, la compañía de entretenimiento en vivo líder en el mundo, está expandiendo su presencia en Sudamérica al adquirir una participación en Rock In Rio, que en 2017 fue el segundo festival más taquillero en todo el mundo, así como el festival de música más grande en Sudamérica, a la que asistieron más de 700,000 fans de 62 países diferentes.

El legendario festival actualmente opera eventos bianuales en Río de Janeiro y Lisboa, cada uno de los cuales abarca dos largos fines de semana. Rock In Rio comenzó en 1985 y ha sido sede de 18 ediciones con más de 1.700 artistas y 9 millones de asistentes y ha involucrado a más de 11 millones de seguidores en las redes sociales. El festival también ha sido transmitido en vivo a más de mil millones en todo el mundo. A lo largo de los años, Rock In Rio han incluido artistas como Queen, Prince, Guns N’ Roses, Sting, Neil Young, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Rihanna, Elton John, Metallica, Stevie Wonder, Shakira, Coldplay, Beyoncé, David Guetta, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Justin Timberlake, Paul McCartney, Britney Spears, Roger Waters, The Rolling Stones y muchos más.

«Estamos encantados de reunir el festival de música más grande del mundo con la compañía de entretenimiento más grande del planeta», dijo Roberto Medina, fundador y presidente de Rock In Rio. «La asociación generará una serie de sinergias que permitirán la realización de ambiciones aún mayores para Rock In Rio. Somos dos compañías con una visión global unida y la capacidad de lograr grandes sueños».

Medina y su equipo seguirán siendo los principales administradores ​​de Rock In Rio, continuando con la gestión de todos los aspectos de la producción y la consultoría en todo el negocio.

«Rock In Rio es un evento importante que establece el estándar para los festivales en América del Sur», dijo Michael Rapino, presidente y director ejecutivo de Live Nation Entertainment. «Roberto y su equipo han crecido en Rock In Rio para convertirse en un evento verdaderamente global y el principal festival en el emergente mercado de eventos en vivo en Sudamérica. Esperamos integrar su experiencia en la industria en el negocio Live Nation».





Andy Summers: «Metal Dog»

21 07 2015




Stone Pushing Uphill Man, nuevo álbum de Paul Gilbert

11 05 2014

_Y5A6085cropII

Stone Pushing Uphill Man es el título del próximo álbum de Paul Gilbert. Según las palabras del propio Gilbert

«Stone Pushing Uphill Man» soy yo. La imagen se inspira en el mito griego de Sísifo … una historia sobre un hombre que pasó todos los días rodando una pesada piedra hacia arriba de la montaña , sólo para tener que bajarla una vez alcanzada la cima. Este parece ser un destino muy frustrante. Pero hay un filósofo (Albert Camus) que escribió: «Hay que imaginarse a Sísifo feliz». Estoy de acuerdo. Estoy feliz. Y la razón es … me encanta mi «piedra». Mi piedra es muchas cosas. Una de ellas es la música. He tocado la guitarra desde hace muchos años. Sin embargo, recientemente, me he dado cuenta de que no estoy satisfecho con gran parte de lo que he hecho. Esto es como sentir mi piedra rodando montaña abajo. Pero soy feliz. La piedra es mía. Me encanta empujarla hacia arriba. Se requiere un esfuerzo . Pero tengo el control. Tengo una meta. Puedo hacerlo. Y cuando llegue a la cima no me importa que ruede hacia abajo de nuevo. Porque en ese momento, he pasado suficiente tiempo con esa piedra. Y estoy listo para una nueva. Este nuevo álbum es mi piedra más reciente!.

Con «Stone Pushing Uphill Man» he decidido que estoy dispuesto a llevar mi guitarra al centro del escenario y dejarla cantar. Para ello, quería utilizar la inspiración de mis cantantes favoritos. Paul McCartney, Steven Tyler, Elton John, James Brown, Sting… Estas son voces que me gustaría tener. Con mi guitarra puedo llegar a sus notas. El reto es conseguir su emoción y expresión. Este es mi objetivo como guitarrista. Requiere muchas técnicas nuevas. Tengo que mirar a la guitarra de manera diferente de como lo he hecho hasta ahora. Durante muchos años me sentí inspirado a tocar la guitarra como un clavicordio … muy rápido, con mucha precisión, y con casi todas las notas con el mismo volumen y tono. Sin embargo, un gran cantante de rock añade expresión que va más allá del clavicordio. Cada nota es única. No son todas iguales. No es coincidencia, es así a propósito…para dar la máxima emoción de la música.

_Y5A4925crop

En «Stone Pushing Uphill Man» he trabajado duro para inventar nuevas maneras de tocar la guitarra y para conseguir hacerla cantar, gritar sonar como nunca lo había hecho antes. Y por supuesto, cuando sea el momento adecuado, un poco de estilo shred por el que se me conoce.

«Stone Pushing Uphill Man» es el primer gran paso para encontrar realmente mi voz en la guitarra. Yo quería que la inspiración de mis cantantes favoritos para este gran desafío, así que elegí un montón de covers. Creo que los fans se sorprenderán de lo que he sido capaz de hacer con la guitarra. Además de las melodías, también he creado la mayor parte de la producción con las guitarras. Si la canción necesitaba tener teclados o cuerdas … he encontrado una manera de hacer que suceda con la guitarra. Creo que se sorprenderán al descubrir que la balada de Elton John, «Goodbye Yellow Brick Road» tiene uno de los solos de guitarra rock más emocionantes que jamás he tocado…y por supuesto, una de las mejores melodías de rock jamás escrita , gracias a Elton.

_Y5A1168crop

Esta es la primera vez que estoy cantando con mi guitarra en un álbum entero. Creo que es lo mejor que he hecho !

También debo mencionar la percusión, porque tengo algunos baterías fantásticos en el disco. Mike Portnoy de Dream Theater y The Winery Dogs toca en «Working for the weekend» (Loverboy) y «Why don’t we do it in the road?» (The Beatles). El legendario Kenny Aronoff toca en el tema de James Brown «I Got the Feeling» y en el de The Police «Murder By Numbers», «Back in the Saddle» (Aerosmith), «Goodbye Yellow Brick Road» (Elton John), «My Girl»  (Eric Carmen) y en mis canciones originales.

Una de las más sorprendentes canciones en el álbum es mi cover de K.D. Lang de » Wash Me Clean». Lang es uno de mis cantantes favoritos y también uno de los estilos más desafiantes para tocar con la guitarra.

Espere que escuchen este álbum!

Gracias,

Paul Gilbert

Tracklist de «Stone Pushing Uphill Man»:

1. Working for the Weekend.

2. Back in the Saddle

3. I got the Feelin’

4. Goodbye Yellow Brick Road

5. Why don’t We do it in the Road

6. Shock Absorber

7. Purple without all the Red

8. Murder by Numbers

9. My Girl

10. Wash me Clean

11. Stone Pushing Uphill Man





Joe Satriani habla sobre su nuevo álbum

7 05 2013

satriani13

En este vídeo, que fue filmado en los estudios Skywalker Sound, Satriani habla de su inspiración para la composición y grabación del nuevo álbum. También podreis ver imágenes exclusivas de las sesiones y escuchar muestras de las canciones del álbum. El vídeo es el primero de un documental en tres partes sobre el nuevo trabajo de Satch.

El catorceavo álbum de Satriani fue grabado en los estudios Skywalker Sound y producido por Satriani y Mike Fraser (AC/DC). Cuenta con Vinnie Colauita (Sting, Jeff Beck) en la batería, Chris Chaney (Janes Addiction) en el bajo y Mike Keneally (Dethklok) en los teclados.

Las 11 canciones de Unnstopable Momentum están «yendo en diferentes direcciones y tocando una gran variedad de influencias musicales», dice Satriani. «La idea era subir el nivel de energía de las sesiones y permitir la expresión más individual del material de cada músico. La química con Mike, Chris y Vinnie fue fantástica y fluyó a través de todos los temas con increíbles interpretaciones «.








A %d blogueros les gusta esto: