Las leyendas del rock progresivo Yes (Steve Howe, Geoff Downes, Jon Davison, Billy Sherwood y Jay Schellen), lanzarán su nuevo álbum de estudio, «Mirror To The Sky», el 19 de mayo a través de InsideOut Music/Sony Music. El vídeo oficial del primer tema del LP, «Cut From The Stars», ha sido publicado.
«Este es un álbum muy importante para la banda», dice Steve Howe, el miembro más antiguo de Yes, maestro guitarrista y productor de «Mirror To The Sky». «Mantuvimos la continuidad en el enfoque que establecimos en ‘The Quest’ [de 2021], pero no nos hemos repetido. Eso fue lo principal. Como hizo Yes en los años 70 de un álbum a otro, estamos creciendo».
Para Yes, ese «próximo paso» es una colección de nuevas canciones de estudio llenas de energía, intrincadas, exuberantes y superpuestas para un álbum que se suma al tan anunciado legado de la banda, al tiempo que traza un camino hacia un futuro emocionante.
«Mirror To The Sky» estará disponible en varios formatos, todos con obras de arte del artista y colaborador de Yes, Roger Dean:
* Limited deluxe electric blue 2LP+2CD+Blu-ray artbook with poster * Limited deluxe 2cd+Blu-ray artbook * Limited 2CD digipak * Standard CD jewel case * Gatefold 2LP+LP-booklet * Digital album
Las ediciones Blu-ray incluyen el álbum como Dolby Atmos, sonido envolvente 5.1, versiones instrumentales y mezclas estéreo de alta resolución.
La lista de canciones es la siguiente:
CD1:
01. Cut From The Stars 05:27 02. All Connected 09:02 03. Luminosity 09:04 04. Living Out Their Dream 04:45 05. Mirror To The Sky 13:53 06. Circles Of Time 04:59
CD2:
01. Unknown Place 08:15 02. One Second Is Enough 04:04 03. Magic Potion 04:08
La división de catálogo de Warner Music Group ha anunciado la adquisición de los derechos de música grabada y las fuentes de ingresos del catálogo de la era de Atlantic Records de Yes. Más de 50 años después del debut del grupo británico, Yes sigue siendo una de las bandas de rock más exitosas, respetadas e influyentes de todos los tiempos, con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.
Esta adquisición continúa una larga relación entre la banda y Warner Music que ahora abarca más de medio siglo, comenzando con el álbum debut homónimo de Yes en 1969 en Atlantic. El acuerdo abarca obras emblemáticas como «Fragile», «Close To The Edge» y «90125». La compra completa incluye 12 álbumes de estudio, así como grabaciones en vivo y compilaciones.
La banda emitió un comunicado conjunto: «toda la familia Yes se unió y trabajó con entusiasmo con Warner Music Group para asegurar este acuerdo histórico, asegurando que estas icónicas grabaciones continuarán siendo seleccionadas de la manera óptima para deleitar a sus fanáticos en más de cinco décadas, al mismo tiempo que encuentra y desarrolla nuevas audiencias para esta música atemporal».
Los miembros originales de Yes (el bajista Chris Squire, el cantante Jon Anderson, el batería Bill Bruford, el guitarrista Peter Banks y el teclista Tony Kaye) se reunieron en 1968. A principios de 1969, la banda audicionó en el Speakeasy Club de Londres para el cofundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun, quien inmediatamente los fichó. Más tarde ese año, el grupo lanzó su debut homónimo.
Yes se convirtió en una banda internacional después de que Steve Howe se uniera en 1970 para «The Yes Album» y Rick Wakeman en 1971 para «Fragile». El sonido de la banda evolucionó y sus canciones se volvieron más ambiciosas a medida que adoptaron un enfoque sinfónico de su música y exploraron temas más enigmáticos con sus letras. El batería Alan White se unió en 1972 después de la grabación de «Close To The Edge». Esta era vio a Yes construir una gran cantidad de seguidores a nivel mundial, disfrutando tanto del éxito comercial como de la crítica gracias a una serie de álbumes ahora clásicos: «The Yes Album» (platino), «Fragile» (doble platino), «Close To The Edge» ( platino), el álbum doble «Tales From Topographic Oceans» (oro), «Relayer» (oro), «Going For The One» (oro) y «Tormato» (platino).
Una nueva encarnación de Yes nació en 1983 cuando Anderson, Squire, White y el teclista original Tony Kaye se unieron por primera vez al guitarrista Trevor Rabin. El álbum histórico «90125» fue certificado triple platino y produjo el primer y único éxito número 1 de la banda, «Owner Of A Lonely Heart». Una pista instrumental del álbum, «Cinema», ganaría el premio Grammy a la «Mejor interpretación instrumental de rock». En 1987, Yes lanzó su último álbum para Atlantic, «Big Generator». Fue certificado platino y contó con los éxitos de radio «Love Will Find A Way» y «Rhythm Of Love».
Álbumes de estudio, grabaciones en vivo y compilaciones incluidas en el acuerdo:
* Yes (1969) * Time And A Word (1970) * The Yes Album (1971) * Fragile (1971) * Close To The Edge (1972) * Yessongs (1973) * Tales From Topographic Oceans (1973) * Relayer (1974) * Yesterdays (1975) * Going For The One (1977) * Tormato (1978) * Drama (1980) * Yesshows (1980) * Classic Yes (1981) * 90125 (1983) * 9012Live: The Solos (1985) * Big Generator (1987) * Yesyears (1991) * Yesstory (1992) * Highlights: The Very Best of Yes (1993) * In A Word: Yes (1969-) (2002) * Yes Remixes (2003) * The Ultimate Yes: 35th Anniversary Collection (2003) * The Word Is Live (2005) * High Vibration (2013) * Progeny: Seven Shows from Seventy-Two (2015) * The Steven Wilson Remixes (2018) * Topographic Drama: Live Across America (2017) * Yes 50 Live (2019)
«Supergrupo» es un término usado en exceso. Sin embargo, cuando ases musicales como el guitarrista Guthrie Govan, el bajista Bryan Beller y el batería Marco Minnemann tocan… son una fuerza de la naturaleza sin igual.
Formado sin contemplaciones para una presentación en el Anaheim NAMM Show de 2011, este trío tremendamente talentoso ha lanzado nueve álbumes (cinco de estudio y cuatro en vivo) en 11 años. El atractivo tanto para el público como para la banda es el mismo: la variedad. En cualquier actuación dada, puedes escucharlos cambiar de Return to Forever a Yes a King Crimson a Vai a Rage a Funkadelic o momentos Zappa.
“Para empezar, hemos sido una banda bastante extraña y ecléctica, ya que la música que hacemos nos inclinamos hacia muchos estilos diferentes”, señala Govan. “Todo lo que he hecho durante los años que llevo tocando la guitarra es simplemente escuchar todo lo que me rodea y absorber los aspectos que me gustan. Nunca he sentido la necesidad de especializarme. Estoy feliz de seguir combinando los sabores que me gustan y enrollándolos todos juntos”.
Govan se centró al detallar los cambios leves pero cruciales a su modelo signature Charvel y explicar su evolución tonal en vivo, modernizada con una unidad Fractal Audio que lo abarca todo.
Charvel Guthrie Govan MJ San Dimas SD24 CM
Guthrie Govan ha estado con Charvel durante casi una década. Ha desarrollado dos modelos exclusivos y aquí está el nuevo capítulo. La Guthrie Govan MJ San Dimas SD24 CM cuenta con un cuerpo de tilo con tapa de fresno (basado en la San Dimas Style 1), arce caramelizado para el mástil y un diapasón con 24 trastes jumbo de acero inoxidable, una escala de 25,5″ y un diapasón de radio compuesto de 12-16″ (el modelo anterior tenía un mástil y diapasón de arce flameado caramelizado).
“El propósito de un instrumento como este es tener un instrumento de ensueño donde te llaman para ir a algún lugar a hacer una sesión o un concierto y no tienes idea de lo que se espera de ti”, dice Govan en un video promocional de Charvel. “¿Puedes subirte al avión con una guitarra seguro de que realmente será capaz de entregar lo que necesiten las personas en el otro extremo? Esta fue la búsqueda del proceso”.
Una nueva característica que se encuantra por primera vez en este modelo es el puente Recessed Charvel Locking Tremolo recientemente diseñado (sin cejuela de bloqueo) que se creó desde cero con el aporte de Govan. El uso de Graph Tech TUSQ XL más simple le permite a GG hacer cambios rápidos hacia y desde las afinaciones estándar y drop-D. Las pastillas de la SD24 CM fueron creadas por el diseñador Michael Frank-Braun (la mente maestra detrás de las pastillas exclusivas de Eric Johnson) y están construidas en Corea. El selector de 5 posiciones tiene un diseño inusual: la tercera posición acopla las bobinas exteriores de cada humbucker. Sus dos Charvels montan cuerdas D’Addario NYXL (.011–.052).
Charvel Guthrie Govan USA Signature HSH Flame Maple
Aquí está su primer instrumento homónimo: el Guthrie Govan USA Signature HSH Flame Maple. De manera similar a la SD24, el cuerpo es de tilo con una tapa de arce flameado. Tiene las pastillas MF personalizadas de Charvel y afinación estándar.
El modelo USA Guthrie Govan incluye una Allparts Tremol-No que tiene tres opciones: la posición uno permite que el trémolo funcione según lo previsto, la segunda configuración bloquea el trémolo para que no se mueva en absoluto, y en tercer lugar, el puente se mantiene sólido y estable para afinaciones drop.
¿Alguna vez has notado que Guthrie Govan no lanza púas como la mayoría?. Bueno, eso se debe a que generalmente viaja con solo tres de sus Red Bear (se venden al por menor a $35 la unidad). Su púa preferida se basa en la forma Big Jazzer de la compañía, en un calibre extra heavy y bisel de velocidad. Además, en la parte superior del borde redondeado encontrará unas estrías muy parecidas a una moneda de diez centavos o seis peniques.
Ya sea acompañando a Steven Wilson o con los Aristocrats, Govan ha sido un tipo de amplificador y pedalera. Ha tenido vínculos de larga duración con los sabuesos de válvulas británicos en Victory. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando comenzó a trabajar con el legendario compositor Hans Zimmer. Para el alcance y la duración de ese concierto, necesitaba dar la bienvenida al mundo digital, ya que todos usan monitores internos y un guitarrista solitario nunca podría soñar con eclipsar a una orquesta en ese entorno, encontrando una creatividad ilimitada dentro del Fractal Audio FM9.
“Me sentí más cómodo con este mundo digital, así que pensé en ver qué me puede ofrecer en un contexto de rock and roll más tradicional”, admite Govan. “Al final resultó que, nuestro set ha ido evolucionando un poco y está resultando más difícil lograr que un amplificador y una cabina suenen bien para cada una de esas cosas de pastiche que nos gusta hacer. Con esto (mira el FM9), puedo llevar 10 amplificadores y 10 cabinas en el avión [risas]”.
Una vez que la flacidez del rock de los 70 se desvaneció, la próxima década estaba a punto de ser mucho más divertida. Pero, ¿qué hizo exactamente que esta década fuera gloriosa?.
Si tuvieras que echarle la culpa a alguien, una pequeña emisora llamada MTV sería probablemente la principal candidata para hacer que los 80 sucedieran como lo hicieron. Pudimos ver a los artistas interpretar estas canciones, casi se sintió como si hubiera más carne y sangre en todo lo que escuchaste en la radio. Cuando quitas los trucos, estas eran el tipo de canciones que se sentían como algo más…eran canciones que sentían que podían durar mucho, con mensajes que hablaban más a tu alma que a cualquier fan del rock casual. Por mucho que algunos géneros como el hair metal hayan resultado cursis, estas son las canciones que se convirtieron en la banda sonora del futuro. En comparación con el mainstream de los años 90 y más allá, estos son los himnos que tuvieron el poder de sacudir al mundo.
1. U2: The Joshua Tree.
Cuando se hablaba de rock en los 80, normalmente había que mirar todo a través de una lente específica. O una banda estaba haciendo rock alternativo, new wave rock, heartland rock, o eran simplemente el tipo de banda de la que te olvidarías una vez que terminara el vídeo. A pesar de que se esperaba que fuera artificial, U2 golpeó al mundo del rock directamente en su herida abierta con The Joshua Tree.
Después de años de ser uno de los mejores actos post punk de discos como War, aquí es donde U2 realmente comenzó a fusionar su sonido con lo que los conocemos hoy, creando texturas de guitarra increíbles en canciones como Where the Streets Have NoName. Aparte de los nuevos afectos, la humanidad en la voz de Bono estaba en marcado contraste con los chicos guapos de la época, sonando como si estuviera al borde de las lágrimas en algunas de estas canciones.
Incluso las canciones que no fueron elegidas como singles todavía golpean con la intensidad de un martillo, desde el intenso tema detrás de Bullet the Blue Sky hasta algunas de las mejores voces de Bono en canciones como Red Hill Mining Town. Este no fue solo un álbum de verano del que te olvidarías el próximo año. Eran canciones que tenían el poder de cambiar el mundo.
2. Guns N’Roses: Appetite for Destruction.
Tan pronto como MTV comenzó a triunfar, algunas de las bandas de rock más glamurosas de todos los tiempos lograron ser tocadas como si fueran a lograr la segunda juventud, desde Whitesnake hasta Poison haciendo su debut en la plataforma. Sin embargo, una vez que llegamos al final de la década, Guns N Roses le dió a toda la era del rock la patada en el trasero que merecía.
Formado más como una pandilla que como una banda de rock real, había mucha más musicalidad cruda en Appetite for Destruction de la que encontraría en una banda como Ratt, yendo por solos que se sentían mucho más en sintonía con el rock clásico de los ’70. Si bien aún tenía una actitud amigable con la cámara, el poder estelar de Axl Rose y Slash los convirtió en dos de los titanes de la industria de la música en ese momento, especialmente después de tener éxitos como Sweet Child O Mine.
Las letras también eran mucho más maduras, pasando de canciones sobre el amor a entrar en el vientre de Los Ángeles en Welcome to the Jungle o lo cruda que puede ser la vida en la calle en It’s So Easy o Paradise City. Era hora de que el resto de las banda de hair metal se fueran. La banda más peligrosa del mundo acababa de llegar.
3. The Smiths: The Queen is Dead.
Junto con todos los rockeros con laca que se pavonean en MTV, había muchas más caminos por explorar en los años 80. Casi al mismo tiempo que gente como Duran Duran subía en las listas de éxitos, un pequeño género conocido como rock alternativo también estaba comenzando a ver la luz, con bandas como The Pixies y REM en las estaciones de radio universitarias. Si bien la mayoría de estas bandas no alcanzaron su ritmo hasta los años 90, The Smiths se les adelantó con The Queen is Dead.
Habiendo sido los favoritos de la escena del rock británico durante un tiempo, Morrissey y Johnny Marr finalmente encontraron algunas de las mejores canciones de su carrera en este álbum, creando historias de personas que son tan audaces y descaradas como rotas por dentro. Aunque podrías llamarlo un poco exagerado en algunos puntos, pistas como The Boy With the Thorn In HisSide y There is a Light That Never Goes Out aprovechan ese lado emocional interno de nosotros mismos que tratamos de mantener en secreto en nuestro día para vive el día.
Eso tampoco es para descartar la forma en que Marr toca la guitarra, quien pone cada nota donde debe estar en canciones como Bigmouth Strikes Again. Si bien algunos Smiths dirían que este fue el principio del fin para el grupo, solo un puñado de bandas alternativas pueden esperar hacer un disco tan prístino.
4. AC/DC: Back in Black.
Dado que perdieron a uno de los mejores frontman de todos los tiempos, Bon Scott, no había razón para que continuaran sin su voz áspera y desigual. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Angus Young no iba a pasar el resto de su carrera musical deprimido.
Con el nuevo cantante Brian Johnson a cuestas, estos australianos se propusieron hacer un álbum que se sintiera como un digno tributo a su hermano caído, que se convirtió en uno de los mejores álbumes de toda su carrera. Tampoco es que el espíritu de Bon no esté vivo y bien representado en este disco, desde el toque de apertura de la campana en Hells Bells hasta canciones como la canción principal que actúa como una celebración de lo que hizo en lugar de un memorial.
Tampoco se detiene en un puñado de elogios, dado que canciones como You Shook Me All Night Long y Shoot To Thrill podrían presentarse como el mejor trabajo de cualquier banda de rock menor si lo hubieran publicado por su cuenta. Tal como está, AC / DC descubrió que la mejor manera de alcanzar la perfección máxima no es intentar replicarla. Se trata de mirar profundamente dentro de ti mismo y encontrar algo de lo que ni siquiera estabas seguro de ser capaz.
5. The Police: Synchronicity.
Toda la trayectoria profesional de The Police es casi como un feliz accidente. Teniendo en cuenta los orígenes dispares de los que provenían cada uno de estos músicos, es un milagro que obtuviéramos al menos un disco tan bueno como es, y mucho menos cinco. Sin embargo, cuando comenzaron a llegar al final, comenzamos a ver cuán lejos su la música pudo llegar a Synchronicity.
Desde sus inicios punk en el álbum Outlandos D’Amour, este fue el momento en el que Sting finalmente alcanzó la cima de sus poderes de composición, con canciones como Every Breath You Take y Wrapped Around Your Finger siendo algunos de los mejores singles pop de la década. Tampoco escatimó en cosas más cerebrales, ya que las dos canciones principales fueron un extraño viaje musical en sí mismas.
Por supuesto, siempre hay esos pequeños puntos en el radar, como la oda de Andy Summer al abuso infantil en Mother, que tienden a derribar el resto del disco. Por otra parte, esos son los momentos que casi sirven a la fluidez del álbum mucho mejor, casi haciéndote apreciar aún más las partes brillantes del disco. Así que tenemos teclados en algunos de los mejores singles pop de todos los tiempos…y algunos momentos cursis añadidos en buena medida. Sí…este álbum es más o menos de los 80 en pocas palabras.
6. Judas Priest: Screaming for Vengeance.
A principios de la década, el metal estaba a punto de evolucionar hacia algo muy diferente de lo que era en los 70. Como las escenas de hair metal y thrash ocurrieron al mismo tiempo, el metal estuvo en una década que tuvo algunos de sus momentos más agresivos y más vergonzosos al mismo tiempo. Incluso cuando las bandas filtraban el metal a través del glam y el punk, Judas Priest se adelantó para mostrarnos cómo se hacía el verdadero metal.
Al llegar a la escena para anunciar la nueva ola de heavy metal británico, Judas Priest creó otra obra maestra para poner junto a British Steel, con algunas de las canciones más agresivas que escribirían en esa década. Desde el primer golpe de Hellion en Electric Eye, te espera un viaje emocionante desde el momento en que comienza este álbum, con cada banda de metal contabilizada.
Tienes la velocidad de Riding on the Wind, la fuerte influencia de Sabbath en Bloodstone e incluso las primeras incursiones en el mundo del pop metal en canciones como You’ve Got Another Thing Comin. Por otra parte, podría haber sido una ganga demasiado para Priest, especialmente considerando los errores que cometerían durante el resto de la década como Turbo. Aún así, es mejor tener al menos uno de estos en su arsenal que no haber alcanzado la perfección en absoluto.
7. REM: Murmur.
La mayoría de las grandes bandas de la generación de MTV vivieron y murieron en la imagen que proyectaron en la pantalla. Es por eso que la mayoría de las bandas de los 70 no pudieron ponerse al día cuando el medio cambió…solo tienes que mantenerte al día. Entonces, ¿cómo diablos fue uno de los discos más famosos de principios de los 80 el de una banda que no tenía tanta presencia visual para empezar?.
La estética que buscaba REM en los primeros días parecía la antítesis de lo que se suponía que era el rock and roll, siendo demasiado artística. Sin embargo, cuando realmente escuchas las canciones, todo lo promocional comenzó a desvanecerse lentamente, con los fans cayendo perdidamente por las partes de guitarra tintineantes y el increíble canto de Michael Stipe.
Estos tipos ni siquiera necesitaban letras adecuadas para la mayoría de estas canciones, y Stipe finalmente afirmó que estaba murmurando más de la mitad de las letras de canciones como Radio Free Europe. Sin embargo, mirando hacia atrás, realmente no necesitas entender la letra para entender por qué esto fue tan popular. De vez en cuando, tendrás una banda que tocó la emoción tan bien que la melodía llega directamente a tu corazón.
8. Def Leppard: Pyromania.
Cuando el hard rock conoció la MTV, terminó pareciendo mucho más caricaturesco de lo que originalmente se convirtió. Si bien las estrellas de la época lograron darnos leyendas de sus géneros como Michael Jackson y Prince, el mundo del hard rock tuvo que conformarse con Billy Idol o Twisted Sister que le dieron su giro a la fórmula del rock. Y luego finalmente nos familiarizamos con un disco de rock con tanta fuerza detrás como cualquier álbum de pop.
Desde las notas iniciales de Pyromania, el sonido del disco es absolutamente gigantesco, cortesía de Mutt Lange. Junto con el talentoso don de Def Leppard para la melodía, la mayoría de estas canciones parecían estar pulidas hasta un brillo absoluto, con partes de guitarra que casi parecen armonizar entre sí debido a lo precisas que son.
Sin embargo, cualquier disco puede sonar bonito…echemos un vistazo a esta lista de pistas. Con solo 10 canciones, Def Leppard cumple su promesa de ser su nueva banda de rock favorita, con canciones que capturan la esencia del rock and roll en su forma más pura, desde el sonido de Rock of Ages hasta el coro casi poderoso de Stagefright…apenas habían pasado de la adolescencia, pero Def Leppard ya tenía el resto del movimiento hair metal arrodillado a sus pies después de este álbum.
9. Tom Petty: Southern Accents.
Tom Petty no parece recibir suficiente crédito por lo mucho que pudo dominar los años 80. Como venía de ser una leyenda del radio rock en los años 70, había una porcentaje posibilidades de 50/50 de que continuaría su racha ganadora o se hundiera como una piedra. Sin embargo, por el aspecto de la producción de Southern Accents, no habrías puesto tu dinero en un estado legendario.
Dado que originalmente se suponía que iba a ser un álbum doble, las sesiones impulsadas por las drogas paralizaron todo, y Tom eligió lanzar un solo álbum con las mejores pistas. Lo que obtuvimos en cambio fueron algunas de las canciones con un sonido más orgánico que podrían salir de un disco de pop rock. Siendo un claro descendiente de los Bruce Springsteen del mundo, la visión de Petty del corazón de Estados Unidos es a partes iguales cínica y romántica, mostrando los lados más ásperos de las pistas así como los escénicos.
Para cada canción como Spike, hay algo así como la canción principal, que muestra al niño pequeño sin pretensiones debajo de la escritura de Petty, cuya chispa para el rock and roll lo sacó de Gainsville en busca de cosas mejores. Aunque la vida de un perro en fuga puede no ser glamurosa todo el tiempo, no ha dejado de ser poética a medida que pasan los años.
10. Rush: Permanent Waves.
Una vez que la era de MTV se aceleró, el mundo del rock progresivo recibió un golpe significativo. Aunque bandas como Yes y Genesis se las arreglaron para hacer la transición a la era de los vídeos musicales bastante bien, la era de los solos de una milla de largo y Emerson Lake & Palmer se habían desvanecido desde hacía mucho tiempo. Incluso cuando la gente estaba emparejando cosas y haciendo todo más simple, Rush mantuvo su complejidad y logró llegar a las listas de todos modos.
A principios de los 80, Permanent Waves es el sonido de este trío canadiense que finalmente descubre qué funciona mejor para el molde de Rush, incorporando todo, desde música reggae hasta canciones de varias partes sin pestañear. Aunque algunas de estas pistas son un poco largas para los estándares de la radio de rock, se necesitaría un oyente atento para escuchar el primer toque de Spirit of Radio y decidir girar el dial.
Al desglosar la letra, este es también uno de los álbumes más emocionales que jamás haría Rush, con Neil Peart lidiando con la idea de la libertad de elección en Freewill y las duras realidades que surgen al tratar de encontrar una conexión humana en Entre Nous. El tema puede parecer severo como el infierno en la primera escucha, pero la música real es una de las más divertidas que tendrás mientras escuchas rock progresivo.
Varios mitos de la música rock de todos los tiempos vuelven a rendir tributo a Pink Floyd y con el disco Animals Reimagined, segundo trabajo en esta línea tras el publicado este mismo año, Still Wish You Were Here.
En él aparecen mitos del presente y del pasado como Rick Wakeman, Martin Barre, James Labrie, Jordan Rudess, Al Di Meola, Billy Cobham, Patrick Moraz, Pat Mastelotto… Es decir, miembros de Yes, King Crimson, Jethro Tull…egos fuera porque entre estos músicos están varios en activo como el teclista Rick Wakeman o el guitarrista Martin Barre, que en su día eran competidores, entre comillas, de Floyd.
El proyecto consiste en homenajear el mítico álbum Animals de 1976, versionando sus 5 temas, contando para ello en este Animals Reimagined con interpretaciones estelares como los teclistas de Rick Wakeman y Patrick Moraz, el legendario Arthur Brown, el batería de Mahavishnu Orchestra, Billy Cobham, el mágico jazzista Al DiMeola, Jon Davison, Carmine Appice, Jan Akkerman…
En el anterior disco de tributo, Still Wish You Were Here, donde se homenajeaba el álbum Wish You Were Here de 1975, estuvieron presentes Ian Paice, Tony Levin, Todd Rundgren, Geoff Tate, Joe Satriani, Billy Sheehan, David Ellefson, Mel Collins…
El disco lo publicaba el pasado día 7 de octubre Cleopatra Records en colaboración con BMG y licencia oficial de Pink Floyd. Ya se puede escuchar, Dogs, donde canta el mítico Graham Bonnet de Rainbow:
Track list:
1. Pigs On A Wing 1 – Nick van Eede (Cutting Crew) & Martin Barre (Jethro Tull) 2. Dogs – Graham Bonnet (Rainbow), Vinnie Moore (UFO), Kasim Sulton (Utopia), Jordan Rudess (Dream Theater) & Pat Mastelotto (King Crimson) 3. Pigs (Three Different Ones) – James LaBrie (Dream Theater), Al Di Meola, Joe Bouchard (Blue Öyster Cult), Patrick Moraz (The Moody Blues) & Billy Cobham (Mahavishnu Orchestra) 4. Sheep – Arthur Brown, Rick Wakeman (Yes), Jan Akkerman (Focus), David J. (Bauhaus) & Carmine Appice (Cactus/Vanilla Fudge) 5. Pigs On A Wing 2 – Jon Davison (lead vocalist for Yes), Albert Lee & Billy Sherwood (Yes)
Yes, compuesto por Steve Howe, Alan White, Geoff Downes, Jon Davison y Billy Sherwood, lanzará su nuevo álbum de estudio, «The Quest», el 1 de octubre a través de InsideOut Music / Sony Music.
Con 11 canciones, ocho en el CD principal con tres pistas adicionales en un CD extra, «The Quest» estará disponible en vinilo y en Blu-ray 5.1 y CD, todo el día del lanzamiento.
El álbum fue producido por Howe, quien dijo: «gran parte de la música se escribió a fines de 2019 y el resto en 2020. Encargamos varias orquestaciones para aumentar y mejorar el sonido general de estas nuevas grabaciones frescas, con la esperanza de que nuestro énfasis en la melodía, junto con algunos solos instrumentales expansivos, mantiene el impulso para nuestros oyentes».
«The Quest» se grabó en todo el mundo. Las sesiones tuvieron lugar en el Reino Unido con Howe, Downes y Davison, mientras que White y Sherwood se reunieron en el estudio de Estados Unidos. «Billy Sherwood y yo hicimos todas las secciones rítmicas, bajo y batería, en Estados Unidos. Ayuda cuando tienes un buen lugar para trabajar, y Billy es realmente bueno en la mesa de grabación, así que lo conseguimos con relativa rapidez. Pasé bastante tiempo estudiando antes de irme a Los Ángeles, así que estaba preparado».
Yes ha revelado la primera pista del álbum: «The Ice Bridge»…
Con 11 canciones, ocho en el CD principal con tres pistas adicionales en un CD extra, «The Quest» también estará disponible como libro de arte limitado de 2CD + Blu-ray, 2CD digipak, gatefold 2LP + 2CD y como álbum digital.
Lista de pistas digipak 2CD «The Quest»:
CD1:
01. The Ice Bridge 7.01 02. Dare To Know 6.00 03. Minus The Man 5.35 04. Leave Well Alone 8.06 05. The Western Edge 4.26 06. Future Memories 5.08 07. Music To My Ears 4.41 08. A Living Island 6.52
CD2:
01. Sister Sleeping Soul 4.51 02. Mystery Tour 3.33 03. Damaged World 5.20
Los legendarios Yes han sorprendido a todos anunciando por sorpresa la publicación de un nuevo disco de estudio, que llevará por título ‘The Quest’.
‘The Quest’ se lanzará al mercado el 1 de octubre, a través de InsideOut y Sony Music, por los que han fichado, y será un doble disco de un total de 11 temas nuevos. Por supuesto, la portada y el diseño del disco contará con los dibujos de Roger Dean.
Sobre el disco, Steve Howe, que además de guitarrista ejerce como productor, ha comentado: «es un honor para mí tener la oportunidad de reunir a los miembros de la banda en el desarrollo de un conjunto bien refinado de canciones que capturan el verdadero potencial de la banda».
Además, revela que empezaron a componer nuevos temas a finales de 2019 y que durante todo el año 2020 se terminó de escribir: «encargamos varias orquestaciones para aumentar y mejorar el sonido general de estas nuevas grabaciones, con la esperanza de que nuestro énfasis en la melodía, junto con algunos solos instrumentales expansivos, mantenga el impulso de nuestros oyentes».
También ha hablado el administrador del sello discográfico, Thomas Waber, quien dijo: «estoy encantado de dar la bienvenida a Yes al sello y estoy deseando ver la reacción de los fans de la banda al nuevo álbum. Siendo yo mismo un fan desde hace mucho tiempo, estoy realmente emocionado con el nuevo material. Steve Howe logró capturar muchos de los elementos importantes que todos amamos de Yes».
‘The Quest’ se lanzará como una edición limitada de caja de lujo consistente en: 2 vinilos LP, 2 CD y Blu-ray. Además, vendrá con libreto de dibujos. También habrá una edición limitada de 2LP+2CD, un digipak de 2CD y también en versión digital. Se podrá ir reservando online desde el 23 de julio.
CD 1
1. The Ice Bridge 2. Dare To Know 3. Minus The Man 4. Leave Well Alone 5. The Western Edge 6. Future Memories 7. Music To My Ears 8. A Living Island 6.52
CD 2
1. Sister Sleeping Soul 2. Mystery Tour 3. Damaged World
Steve Howe: Guitarras Alan White: Batería y percusión Geoff Downes: Teclados Billy Sherwood: Bajo, teclados, guitarras Jon Davison: Voz
El álbum de 1975 de Pink Floyd, «Wish You Were Here», seguramente cuenta es uno de los mejores álbumes de rock del siglo XX. Un tributo musical y emocionalmente complejo al ex líder de la banda, el vocalista Syd Barrett, cuyo deterioro de la salud mental hizo que la banda lo expulsara en 1968, el álbum se ha convertido en una piedra de toque para una generación de artistas que buscaban lograr la síntesis de brillantes, suites en varias partes, baladas conmovedoras y rock melódico embriagador que Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason realizaron en este álbum.
Ahora, una impresionante elenco de estrellas de la realeza del rock y el metal se ha reunido para recrear esta obra maestra épica como testimonio de su legado perdurable. El 28 de mayo, «Still Wish You Were Here», que incluye impresionantes actuaciones del mago del teclado Rick Wakeman, el batería Ian Paice, el nominado al Salón de la Fama del Rock And Roll Todd Rundgren, el vocalista Geoff Tate, el dios de la guitarra Joe Satriani, el vocalista de Dream Theater, James LaBrie, el super genio del bajo espacial Bootsy Collins, Rat Scabies de The Damned, Jah Wobble de PIL y muchos más quieren que te enamores de nuevo de este clásico disco.
«Still Wish You Were Here» estará disponible tanto en CD digipak de lujo como en un vinilo plegable en una variedad de colores.
Track listing:
01. Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5)
Geoff Tate Steve Hackett Billy Sheehan Mel Collins Geoff Downes Ian Paice
02. Welcome To The Machine
Todd Rundgren Rick Wakeman Tony Levin
03. Have A Cigar
James LaBrie Steve Stevens Patrick Moraz Rat Scabies Jah Wobble
04. Wish You Were Here
Rik Emmett Joe Satriani Edgar Froese David Ellefson Carmine Appice
Asia, el supergrupo inglés formado en Londres en 1981, está celebrando su 40 aniversario con el lanzamiento de una caja de cinco CD, «The Reunion Albums: 2007-2012», el 11 de junio a través de BMG. Esta caja de lujo incluye la grabación en vivo de dos CD «Fantasia: Live In Tokyo» junto con los tres álbumes de estudio de reunión «Phoenix», «Omega» y «XXX».
Asia sorprendió al mundo con su álbum debut homónimo, el álbum más vendido a nivel mundial de 1982. El sencillo «Heat Of The Moment», un enorme himno del soft rock, alcanzó el Top 40 en más de una docena de mercados, alcanzando su punto máximo en los EE. UU. en el número 4 en el Billboard Hot 100 y el número 1 en la lista Billboard Mainstream Rock.
Los cuatro miembros originales de Asia: John Wetton, Steve Howe, Carl Palmer y Geoff Downes, se reunieron para celebrar su 25 aniversario en 2006 y 2007 con una gira mundial. Un álbum en vivo de la gira «Fantasia: Live In Tokyo», fue lanzado en 2007 cuando regresaron juntos al estudio por primera vez en un cuarto de siglo. La reunión produciría tres álbumes impresionantes, «Phoenix» (2008), «Omega» (2010) y «XXX» (2012), ya que celebraron su 30 aniversario. De estos álbumes posteriores, Palmer dijo: «La química y la energía que surge cuando los cuatro trabajamos juntos se refleja en el nuevo material». Por su parte, Wetton se maravilló de lo lejos que había llegado la banda. «Cada uno de nosotros se siente cómodo como ser humano, y el sonido refleja la madurez colectiva de estas cuatro personas que no solo están ansiosas por explorar, sino que también están lo suficientemente relajadas como para deleitarse con la fuerza del material», dijo. Esta caja presenta la alineación original de Asia, reformada en 2006, y reúne, por primera vez. toda la música esencial de la banda en una colección.
«Yes: A Visual Biography» documenta los primeros 12 años de los pioneros del rock progresivo, desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo hasta «Drama» de los años 80. «Drama» es un nombre adecuado para una banda cuya carrera ha estado llena de eventos adversos, como se documenta en la narrativa de Martin Popoff que muestra los altibajos de Yes cuando la banda salió de los sesenta con un asalto total a la escena musical de los setenta que los vió convertirse en uno de los actores más importantes, llenando lugares de todo el mundo, desde el Madison Square Garden de Nueva York hasta el Wembley Arena de Londres.
Popoff te lleva en un viaje desde los primeros días de la banda con los miembros originales Chris Squire, Jon Anderson, Bill Bruford, Peter Banks y Tony Kaye; hasta los exitosos años setenta cuando musicos como Steve Howe, Patrick Moraz, Rick Wakeman y Alan White agregaron sus sellos individuales a la identidad de la banda.
A lo largo del libro, Popoff se basa en sus propias entrevistas realizadas con varios miembros de la banda a lo largo de las últimas dos décadas, dejando gran parte de la historia para contar con sus propias palabras, junto con algunas reseñas de álbumes del autor.
Con un peso de más de 1,5 kilogramos, este libro de gran formato está completamente ilustrado y documenta la historia visualmente, desde finales de los sesenta hasta 1980. Además de una gran cantidad de imágenes de conciertos, el impresionante contenido fotográfico se completa con muchas tomas fuera del escenario. incluyendo una selección de fotos tomadas en Morgan Studios en Londres durante la grabación de la audaz y extravagante «Tales From Topographic Oceans» de 1973.