Como el álbum «Electric» de The Cult ayudó a salvar el rock

19 04 2022

Es el verano de 1986 y el rock está en el retrete. No es heavy metal (Iron Maiden está en su apogeo y Metallica está a punto de superarlos), sino buen rock and roll a la antigua, del tipo que también les gusta a las chicas bonitas. Ya sabes, potente, sexy, pegadizo y, sobre todo, c-o-o-l. Revestido de cuero estresado y embadurnado con maquillaje del día después. Rock que abraza la entrepierna y sacude el culo.

Ah, está Bon Jovi, pero son como una banda de chicos: sonrisas falsas, caniches, simuladores de rock por números. Rock para gente a la que no le gusta el rock; pop en ropa de rock.

Un año después, las cosas comenzarían a cambiar drásticamente con la llegada de Guns N’ Roses, directamente de las calles de Hollyweird, bombardeados con neón y permanente. Pero tomaría tiempo para que su impacto se descargara por completo.

Sin embargo, primero llegó una banda británica que obtendría un éxito gigantesco desde el primer momento. Un grupo de valientes que se cargaron a todos que mostraron una verdadera visión, un coraje real y un gran estilo al quitarse su brillante piel de punk-pop para revelar el tipo de rock con caderas de serpiente, tra-la-la y adicto a los riffs.

Eran The Cult, y fueron odiados tanto como alguna vez fueron amados y lo sabían…y simplemente no les importaba, y en 1987 se convertirían en los inverosímiles salvadores del rock, verdadero rock tatuado de hijos de la luna, con el lanzamiento de su tercer álbum, «Electric».

“Fue un momento tan emocionante. La energía todavía resuena para mí”, reflexionó el cantante Ian Astbury en 2013. “No teníamos ninguna intención consciente de objetivar la música. Fue puro instinto”.

De hecho, la grabación de «Electric» estuvo llena de intención consciente. Como dice ahora el bajista Jamie Stewart: «Hendrix, Cream, Zeppelin, AC/DC, Stones, estuvieron todos ahí, sí. Fue un paso intencional… Ian había perdido por completo el interés por el post-punk británico. Él solo quería hacer rock directo”.

Para aquellos que no lo vivieron, ahora es imposible imaginar lo impensable que era para una banda británica a mediados de los ’80 simplemente querer hacer rock. Con la prensa musical semanal todavía dominada por la ferozmente partidista New Musical Express, donde el término «rock» solo podía verse entre comillas mientras se sostenía en alto con unas pinzas, incluso tener el pelo largo se consideraba profundamente sospechoso.

Pero claro, Ian Astbury siempre había sido visto como algo sospechoso para la élite privilegiada de la prensa musical del Reino Unido. No importa que su primer grupo, Southern Death Cult, un cuarteto formado en Bradford en 1981, fuera una mezcla básica de gótico y punk que encontró al cantante bailando como si estuviera alrededor de un tótem con el pelo rojo de Bowie. Su banda sonaba más cerca de Siouxsie And The Banshees que de AC/DC. Pero no importa…nunca estaban del todo a la moda.

Southern Death Cult

Desde Bradford, pasando por Ontario, Glasgow, Liverpool, una temporada en el ejército y un curso acelerado de cirugía cerebral cuando escuchó «The End» (The Doors) mientras veía «Apocalypse Now», que describió como «una experiencia religiosa» a sus 19 años. El viejo Ian Astbury no era un gótico común y corriente con ojos de panda. Nacido para rockear, para ser salvaje, para presumir y robarte la novia, era el gold frontman. Sin embargo, aparte de un artículo hilarantemente pretencioso de Paul Morley en New Musical Express, Southern Death Cult siguió siendo un nicho de interés. Un culto sin causa.

Luego vino Death Cult, formado en 1983 por Astbury y los exmiembros de Theatre Of Hate, el guitarrista Billy Duffy y el batería Nigel Preston, al que pronto se uniría en el bajo Jamie Stewart: “Yo era un guitarrista que se convirtió al bajo solo para poder unirme a Death Cult.”

Theatre of Hate

Desde el primer día, los líderes de la banda siempre fueron Astbury y Duffy. Este último era de Manchester y de linaje real punk, habiendo estado en The Nosebleeds cuando presentaban a un cantante inquieto y dolorosamente tímido llamado Steven Morrissey, más tarde de The Smiths.

Theatre Of Hate, cuyo álbum debut fue producido por Mick Jones de The Clash, cuestionó las credenciales punk del malhumorado Duffy, pero el primer concierto al que asistió fue a ver a Queen en el Palace Theatre de Manchester en 1974.

Era un escenario negro, la guitarra tocaba un acorde D, que he arrancado un millón de veces, y Freddie Mercury apareció en una ventana con solo su rostro visible”, recuerda Duffy en su sitio web. “Luego, cuando comenzó la canción, todas las luces del escenario se iluminaron. Toda la banda estaba vestida de blanco y Brian May llevaba una capa. Esa experiencia, que está impresa de manera totalmente indeleble en mi mente, me hizo darme cuenta de que quería hacer eso para ganarme la vida”.

En octubre de 1985, llegó su segundo álbum, «Love», su gran avance en las listas de éxitos. El sonido de «Love» era el sonido de The Cult in excelsis. Pesado, relámpago dramático, gótico, psicodélico. Sin embargo, dice Stewart, «las críticas iniciales de Love fueron terribles». Afortunadamente, a su creciente base de fans de chicos de ojos tristes les encantó. Pero fueron los recién llegados, los curiosos de Cult, quienes hicieron el álbum y los tres sencillos lanzados a partir de él: «She Sells Sanctuary», «Rain» y «Revolution», significativos en las listas de éxitos.

Supervisado por el productor londinense Steve Brown, que acababa de diseñar éxitos para ABC y Wham!, pero que se había formado como ingeniero en los ’70 con Thin Lizzy, Dire Straits y Boomtown Rats, «Love» era el lugar donde The Cult conocieron su futuro. O eso parecía. “Hasta Love solo estábamos tratando de sacar nuestras influencias”, dice Stewart. “Ahora éramos más nosotros mismos”.

La banda perfecta se encuentra con el productor perfecto, que hace el álbum perfecto para tiempos imperfectos. En el verano de 1986, cuando terminó la gira, Beggars Banquet estaba comprensiblemente ansioso por reunir a la banda y al productor para hacerlo todo de nuevo, solo que esta vez incluso mejor. Se reservó tiempo en los lujosos estudios Manor de Richard Branson en la campiña de Oxfordshire, y el presupuesto se estableció en un nivel alto, apropiadamente deslumbrante. Nada, seguramente, podría salir mal. A «Love» le seguiría un álbum llamado… «Peace». The Cult finalmente tenía la fuerza con ellos.

The Manor Studios

“Empezó como emocionante”, dice Stewart. “Estábamos saliendo de un éxito, así que pensamos, está bien, vamos a ver si podemos repetir ese éxito: una especie de segunda parte de Love. Los riffs y los acordes estaban más o menos en esa línea”.

Sin embargo, tres meses más tarde, cuando la grabación estuvo completa, se hizo evidente para todos: “que era simplemente… exagerado. Sobrecocinado. En ese momento, estaba tratando de que me gustara, pero se la puse a algunas personas y pensé: ‘todas estas pistas son demasiado largas y están pasando muchas cosas en ellas’. Pero se necesita mucha botella y compromiso para renunciar a eso y decir ahora mismo, no vamos a lanzar esto, vamos a hacer algo completamente diferente”.

De hecho, fue la evidente falta de compromiso de Astbury lo que finalmente condenó las sesiones de Manor, como se las conoció. “Estaban muy poco preparados”, recuerda Steve Brown. Astbury, en particular, insiste, estaba «extremadamente ausente». En «Love» hubo un intenso período de preproducción en un estudio de ensayo residencial, trabajando en el material. “Fomentó un espíritu de equipo. Iba a ver a Ian por la noche y repasábamos las letras y esas cosas. Pero a todos nos lanzaron a las sesiones de Manor… Era una atmósfera muy diferente”.

El material simplemente no estaba allí de la forma en que había estado en el álbum «Love», dice Brown. “No habíamos tenido ninguna preproducción. Tuve algunas demos ásperas, y solo estábamos grabando sin ensayar, con lo que realmente no me siento cómodo en absoluto. Uno de mis dichos es: mide dos veces, corta una”.

Pero había otro elemento en su inquietud. “Creo que Ian estaba a la deriva, mentalmente, a través del Atlántico. No creo que estuviera interesado en ir a la mansión de Richard Branson para grabar un álbum británico. Creo que alguien estaba al otro lado del Atlántico en Nueva York, estudiando graffiti, rock and roll, AC/DC y todo ese tipo de cosas. Si hubiera tenido las agallas y la edad, tal vez, habría puesto freno a todo el álbum e ido a la compañía discográfica y dicho: ‘No, no estamos allí. Tenemos que ir a reunir el material y hacer algo de preproducción”.

«Sin embargo, el mundo no funciona así. Tienen audiencias por ahí con ganas de otro álbum. Pero la vibra no estaba allí. No estábamos pensando en Sanctuarys o Rains o Revolutions. Simplemente no aparecían».

Aunque se niega a dar nombres, está claro que el «otro elemento» al que apunta Brown es el productor estadounidense Rick Rubin. Un hombre corpulento con camisas surf y pantalones de camuflaje caqui, con su enorme barba desaliñada y sus característicos gafas de sol envolventes. En estos días Rick Rubin se parece a un Orson Welles hippie.

Rick Rubin (1986)

A Rubin le gusta ir descalzo a las reuniones, defiende una filosofía zen de vegetarianismo y ley kármica, y mientras habla toca con los dedos un rosario budista de lapislázuli, cierra los ojos y se mece en silencio mientras escucha atentamente la música, antes de pronunciar juicio gnómico. Su voz es sorprendentemente suave y siempre tranquilizadora, y muchos de los artistas con los que ha trabajado durante los últimos 30 años se refieren a él simplemente como El Gurú.

Pero todo eso vino después de que trabajó con The Cult. En ese entonces era un chaval de 23 años de Lido Beach, en Long Island, que todavía comía pizza y hamburguesas, aunque no bebía. La música había sido su pasión desde que Rubin podía recordar. Curiosamente, considerando la carrera que iba a tener, amaba a The Beatles pero “nunca me gustaron realmente los Stones”.

“No tengo entrenamiento, ni habilidad técnica”, insistió Rubin, aunque podía tocar la guitarra y claramente sabía manejarse en un estudio de grabación, “es solo esta capacidad de escuchar y tratar de entrenar al artista para que sea lo mejor que pueda desde el principio, desde la perspectiva de un fan”.

Cuando comenzó a trabajar con The Cult, ya había producido álbumes que definieron su carrera para The Beastie Boys («Licensed To Ill»), LL Cool J («I Need A Beat») y, más recientemente, «Reign In Blood» para Slayer. También produjo «Walk This Way», el primer gran éxito cruzado de rock y rap, para Run DMC y Aerosmith.

Rick Rubin con Run DMC (1988)

También era un devoto fan de AC/DC. “Estaba en el estudio en Nueva York una vez y Rubin estaba en el estudio de al lado, sentado allí con todos estos álbumes de AC/DC en el escritorio frente a él, usándolos para asegurarse de que tenía la batería y la guitarra correctas”, recuerda el ex productor de AC/DC, Tony Platt. “Eran como su plantilla para el futuro”.

Como recordó Rubin más tarde: “cuando estoy produciendo una banda de rock, trato de crear álbumes que suenen tan poderosos como Highway To Hell. Ya sea The Cult o Red Hot Chili Peppers, aplico la misma fórmula básica: mantenlo escaso, haz que las partes de guitarra sean más rítmicas. Suena simple, pero lo que hizo AC/DC es casi imposible de duplicar”.

RHCP con Rick Rubin

Pero eso no impidió que intentara.

Jamie Stewart recuerda que fue Astbury el principal impulsor del abandono del álbum «Peace», y con él los servicios de Steve Brown, y el traslado de la banda a los estudios Electric Lady en Nueva York para comenzar de nuevo con Rick Rubin.

Brown recuerda: “recibí una llamada telefónica para darme la noticia de que habían decidido irse a Nueva York y grabar con Rick Rubin”. La banda también había despedido a su equipo de gestión del Reino Unido y firmó con Frontier, una poderosa compañía con sede en Los Ángeles. “Así que puedes ver una ruptura clara justo allí. Ver que alguien se ha ido: ‘Bien, vamos a tomar América. Y no queremos hacerlo como una banda británica, queremos hacerlo como una banda pseudo estadounidense’”.

«Las vibraciones simplemente no eran las correctas», dice Stewart. “A Ian le gusta la vibra. Ian preferiría grabar donde los Stones grabaron algo famoso, como los estudios Olympic en Londres. Ian había seguido adelante. Había vuelto a escuchar más blues, y a los Beastie Boys”, cuyo «Fight For Your Right», un éxito en ese momento, encontró a Rubin robando «High Voltage» de AC/DC para el riff. “Ian simplemente perdió interés en la reverb, el eco, la gran pared de ruido que teníamos en Love. Había perdido interés en él casi antes de que empezáramos a grabar, y se interesó aún menos a medida que avanzábamos”.

Todas menos cuatro de las pistas que terminaron en «Electric», incluida una versión horriblemente laboriosa de «Born To Be Wild» de Steppenwolf, se habían grabado originalmente en Manor. Sin embargo, solo uno de los cuatro, «Lil ‘Devil», con su riff y letras a lo Jagger con labios ardientes, tuvo un impacto real, dando a la banda su sencillo más exitoso en Gran Bretaña hasta el momento. Los otros siete temas fueron rehechos y remodelados por Rubin.

“Hubo algunos riffs de guitarra geniales que estaban en las sesiones [de Peace] que se perdieron en las sesiones [de Electric] debido al cambio total de sonido”, dice Stewart. “Estoy pensando en Electric Ocean y la primera versión de Love Removal Machine…pero teníamos que hacerlo”.

De hecho, la versión de «Peace» de «Electric Ocean» tenía un riff maravilloso que falta por completo en la versión de «Electric», que es más trepidante. «Love Removal Machine» tenía el mismo riff ‘prestado’ de «Start Me Up» de los Stones que en «Peace», pero era más corto, más cuidado, hasta su nuevo final, otro momento ‘prestado’, esta vez de «Heartbreaker» de Led Zeppelin: esos gloriosos 90 segundos al final donde Page se deshace de las complejidades. Otra pista fundamental de «Electric», «Aphrodisiac Jacket», con su riff cachondo y descendente, evoca desvergonzadamente «Tales Of Brave Ulysses» de Cream.

Sin embargo, la apropiación más evidente de un riff de guitarra de rock clásico se encuentra en la pista principal, «Wild Flower»: una réplica exacta del riff de «Rock ‘N’ Roll Singer» de AC/DC. «Había mucho AC/DC en ese momento, es cierto», dice Stewart con una sonrisa. “Fue como…este es más el sonido que buscamos ahora. Tratando de aclimatarse a este nuevo paisaje sonoro donde la guitarra rítmica es a menudo el riff”.

No es como si AC/DC, Zeppelin o los Stones nunca «tomaran prestado» de otros. “Billy me dijo hace algunos años que había hablado con Angus Young sobre ese riff [Wild Flower] y se disculpó, y Angus dijo: ‘No te preocupes por eso. Todos tomamos cosas prestadas todo el tiempo’”.

Lanzado en marzo de 1987, «Electric» dividió a todos. Las revistas de hard rock actuaron de manera sospechosa, ¿qué están tratando de hacer estos punks?. Las biblias de la nueva ola también olían a rata, por diferentes razones. Incluso algunos de los fans de la banda estaban francamente desconcertados. En lugar del polvo de hadas brillante de «Love», ahora había riffs de guitarra fuertemente comprimidos. El tipo de sonido alto, seco, que suena genial saliendo de los diminutos altavoces de la radio o estéreos baratos bramando por la ventana y haciendo las delicias de los vecinos.

«Perdimos mucho de la audiencia gótica británica en ese momento, pero aún conservamos un montón», dice Stewart. “Tal vez la mitad de los fans de Mission y las personas a las que les gustaba ese tipo de cosas dijeron: ‘esto de Electric no es para nosotros’. Pero la mitad de la gente a la que le gustaba Love también podía llevarse bien con Electric, a pesar de que era un gran cambio. No se suponía que hicieras eso y, sin embargo, lo hicimos”.

En Estados Unidos también hubo un replanteamiento apresurado entre sus seguidores existentes. “La radio universitaria, que estaba completamente interesada en Love, no estaba tan interesada en Electric. Pero luego había toneladas de estaciones de rock clásico en los Estados Unidos que habrían estado dispuestas a escucharlo. Después, de una forma u otra, en Gran Bretaña también despegó”.

Al igual que con «Love», hubo tres sencillos exitosos en «Electric»: «Love Removal Machine», «Wild Flower» y «Lil’ Devil», solo que esta vez también comenzaron a escalar las listas estadounidenses. Al igual que «Love», «Electric» también llegó al número 4 en el Reino Unido. A diferencia de «Love», «Electric» también alcanzó el Top 40 de EE. UU. y finalmente vendió más de un millón de copias allí.

A finales de 1987, cuando la gira mundial que siguió finalmente llegó a su fin, The Cult había demostrado que sus escépticos estaban equivocados y trazó una hoja de ruta para todos los que ahora los seguirían, entre ellos Guns N ‘Roses, que fueron sus teloneros en la etapa norteamericana de la gira de verano de 1987.

Hablando tres décadas después, Billy Duffy lo expresó así: “anunciamos un cambio que culminó con que todos compraran Appetite For Destruction, y nos trataron mal por ponernos de pie y decir que la música rock orgánica no tiene nada de malo. Ian lleva su corazón en la manga y muestra dónde está con su vestimenta. Estábamos en el hard rock, pero no éramos una banda de metal, y la prensa musical inglesa se asustó por eso. No tenían ni idea de lo que estábamos haciendo”.

Durante la gira, Duffy sugirió que necesitaban un segundo guitarrista para tocar material eléctrico en vivo. Así que entró el ex bajista de Zodiac Mindwarp, Kid Chaos. “Fue difícil encontrar a alguien más, porque no estábamos en el terreno de Whitesnake y ya no estábamos en el campo punk”, explica Stewart. “Necesitábamos a alguien en sintonía con The Cult, y eso no iba a ser fácil”.

Estuvieron en la carretera, golpeando el cielo, durante ocho meses. Al final de la misma, la banda estaba casi terminada. «No había drogas, eso nunca fue realmente lo nuestro», dice Stewart. “A Ian le gustaba el vino y a Billy le gustaba Jack Daniel’s. Entonces alguien decidió que destrozar equipo sería una buena idea, y ese fue el principio del fin, de verdad”.

Cuando, en la última noche de su gira australiana, Kid Chaos «le regaló su amplificador de bajo a un niño de la audiencia», fue la gota que colmó el vaso.

De vuelta a casa para la Navidad de 1987, un año exactamente desde que terminaron de trabajar con Rick Rubin en «Electric», The Cult ya no sabía lo que quería, solo sabía lo que no quería. Warner fue despedido poco después. Kid Chaos volvió con Zody. Astbury, Duffy y Stewart “huyeron el uno del otro, y The Cult quedó en suspenso forzoso durante casi nueve meses, cuando comenzaron a trabajar en el siguiente paso hacia el estrellato estadounidense, con el productor canadiense Bob Rock, con quien harían el álbum multi-platino «Sonic Temple», que sacude el planeta. Después de eso, Guns N’ Roses les robó a su nuevo batería Matt Sorum para que los ayudara a hacer los dos álbumes «Use Your Illusion», y Metallica se unió a Bob Rock para grabar su propio megaéxito, «The Black Album».

Sin embargo, fue con el álbum «Electric» que comenzó la verdadera revolución del rock. De pie sobre los hombros de gigantes como Zeppelin, AC/DC y los Stones mientras producían un clásico deslumbrante tras otro. El tipo de álbum que Aerosmith, entonces recientemente rejuvenecido, solo podía soñar con hacer.





Guns N’ Roses: reedición de lujo 30º aniversario de «Use Your Illusion» el próximo verano

14 12 2021
Happy 30th Anniversary to Guns N' Roses' 'Use Your Illusion I & II'  Originally Released September 17, 1991

Guns N’ Roses está preparando una reedición de lujo de los álbumes Use Your Illusion para un lanzamiento en el verano de 2022.

Sobre el hecho de que la reedición de Use Your Illusion no saldrá para coincidir con el 30 aniversario del lanzamiento original de los LP, Slash dijo: «se retrasó por la pandemia pero está saliendo, creo este verano. Hay un montón de cosas interesantes en vivo, un par de shows. El Ritz [en la ciudad de Nueva York] de los 90, como principios de los 90, y un espectáculo que hicimos en Las Vegas en 1989. Y en realidad es el concierto en el que conocí a mi ex esposa, así que estaba muy en apuros para incluso hacer el puto disco».

Aparentemente, Slash estaba haciendo referencia al último de los tres espectáculos de preparación que GNR reservó en el Ritz de Nueva York antes de embarcarse en su gira Use Your Illusion en 1991. El concierto del 16 de mayo de 1991 fue notable por ser la noche que el cantante Axl Rose se rompió un pie después de dar un gran salto durante la interpretación de You Could Be Mine.

En cuanto al espectáculo de Las Vegas que se incluye en el set, Slash aparentemente estaba hablando de l concierto del 25 de enero de 1992 en el Thomas & Mack Center en Las Vegas, Nevada, que es donde él y su ahora ex esposa Perla Ferrar, se conocieron.

En 2011, cuando los álbumes Use Your Illusion celebraban su vigésimo aniversario, Slash dijo: «no sé cuál [de los dos álbumes] prefiero. No los he escuchado desde hace mucho tiempo, ni siquiera sé qué hay en cada uno. Estaba totalmente obsesionado con la creación de los discos de ‘Illusion’ y cuando entré en ese estudio, estaba completamente absorto en todo lo que tenía que ver con ellos, todo el tiempo. Hicimos ‘Appetite [For Destruction]’ y luego estuvimos de gira durante años y para mí, y sé que para un par de los otros chicos, estábamos quemados».

«Definitivamente fue exploratorio en comparación con ‘Appetite’. Quiero decir, honestamente, hubiera preferido hacer un disco con solo 10 jodidas canciones que fueran un poco más sencillas, pero era una oportunidad para que la banda finalmente volviera a trabajar».

Slash reveló que había un desacuerdo dentro de la banda sobre cuánta instrumentación adicional se debía poner en las pistas.

«El problema fue con Izzy [Stradlin, guitarrista]», dijo Slash. «Porque el álbum alcanzó proporciones tan gigantescas en cuanto a producción, complejidad y expectativas masivas que Izzy comenzó a retirarse. Fue más difícil porque eso iba en contra de su filosofía de rock and roll, con la que estoy totalmente de acuerdo. Pasamos por las pistas básicas y creo que eso es lo que le dio a los álbumes una sensación tan natural. Pero cuando empezamos a entrar en el tiempo que tomaba hacer sobregrabaciones y voces, él desapareció».

Antes de la grabación de Use Your Illusion, el batería Steven Adler fue despedido de Guns debido a su desenfrenado abuso de drogas y fue reemplazado por Matt Sorum.





Billy Gibbons: vídeo de «My Lucky Card»

29 11 2021

My Lucky Card es el último sencillo del líder de ZZ TopBilly Gibbons. La pista es el tercer sencillo del próximo álbum en solitario de Gibbons, Hardware, que se lanzará el 4 de junio a través de Concord Records. El LP fue grabado en Escape Studio en el desierto alto de California, cerca de Palm Springs, y fue producido por Gibbons junto con Matt Sorum y Mike Fiorentino

Sorum, veterano de Guns ‘N’ RosesVelvet Revolver y The Cult, también colabora como batería y se unió a la banda principal del álbum por el guitarrista Austin Hanks. La misma agrupación GibbonsSorumHanks grabó The Big Bad Blues, el anterior trabajo en solitario de Gibbons para Concord y ganador del Blues Music Award de la Blues Foundation.

A diferencia de The Big Bad Blues y Perfectamundo, el álbum debut en solitario de Gibbons, casi todo el repertorio de Hardware es original y orientado al rock con once de las doce canciones del álbum escritas por GibbonsSorumFiorentino y Shlosser. El título del álbum es un tributo al legendario ingeniero de grabación, el fallecido Joe Hardy, quien trabajó con Gibbons y ZZ Top desde mediados de la década de 1980. Sónicamente, el álbum fue influenciado por las circunstancias desérticas de su grabación. Gibbons dice: “los escenarios desérticos, repletos de arenas movedizas, cactus y serpientes de cascabel, constituyen el tipo de telón de fondo que da un elemento de intriga reflejado en los sonidos creados allí”.





Billy Gibbons: vídeo de «She’s on fire»

10 06 2021
Billy Gibbons de ZZ Top Nuevo Disco – This Is Rock

El vídeo de «She’s On Fire», el último sencillo del líder de ZZ Top, Billy Gibbons, se ha publicado. La pista es el cuarto sencillo del nuevo álbum en solitario de Gibbons, «Hardware«, que fue lanzado el 4 de junio a través de Concord Records. El LP fue grabado en Escape Studio en el desierto alto de California, cerca de Palm Springs, y fue producido por Gibbons junto con Matt Sorum y Mike Fiorentino, con el ingeniero Chad Shlosser proporcionando producción adicional.

Sorum, veterano de Guns N’Roses, Velvet Revolver y The Cult, también participa como batería de «Hardware» y se unió a la banda principal del álbum por el guitarrista Austin Hanks. La misma agrupación Gibbons-Sorum-Hanks grabó «The Big Bad Blues», el anterior disco en solitario de Gibbons para Concord y ganador del Blues Music Award de la Blues Foundation.

A diferencia de «The Big Bad Blues» y «Perfectamundo», el álbum debut en solitario de Gibbons, casi todo el repertorio de «Hardware» es original y orientado al rock con once de las doce canciones del álbum escritas por Gibbons, Sorum, Fiorentino y Shlosser. La única excepción es «Hey Baby, Que Paso», originalmente grabado por Texas Tornados. El título del álbum es un tributo al legendario ingeniero de grabación, el fallecido Joe Hardy, quien trabajó con Gibbons y ZZ Top desde mediados de la década de 1980. Sónicamente, el álbum fue influenciado por las circunstancias desérticas de su grabación. Gibbons dice: «Los escenarios desérticos, repletos de arenas movedizas, cactus y serpientes de cascabel, constituyen el tipo de telón de fondo que da un elemento de intriga reflejado en los sonidos creados allí».

Si bien un espectro verdaderamente amplio de enfoques es notable en las pistas del álbum, no hay duda del tono notable y las voces gruñonas que son características de Billy Gibbons. Los elementos del hard rock tradicional, el neo-metal, el country rock, el new wave, el blues e incluso la música surf hacen que «Hardware» sea difícil de clasificar y sería una tontería hacerlo. De hecho, «Desert High», el último tema del disco, es una pieza hablada acompañada de una guitarra vigorosa que evoca a la leyenda Graham Parsons, cuya muerte hace 48 años se produjo muy cerca de donde se grabó «Hardware«.

Billy Gibbons anuncia nuevo disco en solitario, "Hardware" - Dirty Rock  Magazine

«Hardware» track listing:

01. My Lucky Card
02. She’s On Fire
03. More-More-More
04. Shuffle, Step & Slide
05. Vagabond Man
06. Spanish Fly
07. West Coast Junkie
08. Stackin’ Bones (featuring LARKIN POE)
09. I Was A Highway
10. S-G-L-M-B-B-R
11. Hey Baby, Que Paso
12. Desert High





Billy Gibbons: «My Lucky Card»

18 05 2021
Billy Gibbons onstage

Billy Gibbons ha compartido una nueva canción, «My Lucky Card», de su próximo álbum «Hardware». «My Lucky Card» es el tercer sencillo y vídeo del próximo tercer álbum en solitario del guitarrista de ZZ Top, después de «Perfectamundo» de 2015 y «The Big Bad Blues» de 2018. «Hardware» saldrá el 4 de junio a través de Concord.

El sencillo fue lanzado junto con un video dirigido por Harry Reese, quien también grabó los videos de los dos primeros sencillos de «Hardware», «West Coast Junkie» y «Desert High».

El escenario del vídeo, Pappy & Harriet’s Pioneertown Palace, ha acogido a artistas como Paul McCartney y Lizzo a Lorde, Lucinda Williams y Peaches. Dijo Gibbons en un comunicado sobre la ubicación icónica de Pioneertown, California: «refleja la vibra desértica y agitada que fue la inspiración para el álbum».

También explicó que, para filmar la parte del vídeo del solo de guitarra slide, se tuvo que improvisar, ya que se olvidaron de llevar una slide adecuado al rodaje.

“Improvisamos y usamos una botella de cerveza”, explicó. “Revisamos buscando el cuello de botella adecuado y, por fin, encontramos uno en una cerveza mexicana clásica. Sin duda, esa fue una investigación para saciar la sed».

Además de Gibbons, el batería Matt Sorum (ex-Guns N ’Roses) y el guitarrista Austin Hanks tocan en «Hardware«.

Billy F Gibbons - Hardware [Indie Exclusive Limited Edition Candy Apple Red  LP] | Easy Street Records

La lista de pistas para «Hardware» es:

  1. My Lucky Card
  2. She’s On Fire
  3. More-More-More
  4. Shuffle, Step & Slide
  5. Vagabond Man
  6. Spanish Fly
  7. West Coast Junkie
  8. Stackin’ Bones (featuring Larkin Poe)
  9. I Was A Highway
  10. S-G-L-M-B-B-R
  11. Hey Baby, Que Paso
  12. Desert High




Billy Gibbons: vídeo de «Desert High»

22 04 2021
Billy Gibbons anuncia su tercer álbum 'Hardware' a través del video y  sencillo 'West Coast Junkie' - CrazyMinds
Billy Gibbons

Billy Gibbons ha publicado el vídeo musical oficial de «Desert High», el último sencillo del líder de ZZ Top, Billy Gibbons. La pista es el segundo sencillo del tercer álbum en solitario de Gibbons, «Hardware«, que se lanzará el 4 de junio a través de Concord Records. El LP fue grabado en Escape Studio en el desierto alto de California, cerca de Palm Springs, y fue producido por Gibbons junto con Matt Sorum y Mike Fiorentino, con el ingeniero Chad Shlosser proporcionando producción adicional.

Sorum, veterano de Guns N’ Roses, Velvet Revolver y The Cult, también se desempeña como baterista de «Hardware» y se unió a la banda principal del álbum por el guitarrista Austin Hanks. La misma agrupación Gibbons-Sorum-Hanks grabó «The Big Bad Blues«, el anterior disco en solitario de Gibbons para Concord y ganador del Blues Music Award de la Blues Foundation.

A diferencia de «The Big Bad Blues» y «Perfectamundo», el álbum debut en solitario de Gibbons, casi todo el repertorio de «Hardware» es original y orientado al rock con once de las doce canciones del álbum escritas por Gibbons, Sorum, Fiorentino y Shlosser. La única excepción es «Hey Baby, Que Paso», originalmente grabado por Texas Tornados. El título del álbum es un tributo al legendario ingeniero de grabación, el fallecido Joe Hardy, quien trabajó con Gibbons y ZZ Top desde mediados de la década de 1980. Sónicamente, el álbum fue influenciado por las circunstancias desérticas de su grabación. Gibbons dice: «los escenarios desérticos, repletos de arenas movedizas, cactus y serpientes de cascabel, constituyen el tipo de telón de fondo que da un elemento de intriga reflejado en los sonidos creados allí».

Si bien un espectro verdaderamente amplio de enfoques es notable en las pistas del álbum, no hay duda del tono notable y las voces gruñonas que son características de Billy Gibbons. Los elementos del hard rock tradicional, el neo-metal, el country rock, el new wave, el blues e incluso la música de surf hacen que «Hardware» sea difícil de clasificar y sería una tontería hacerlo. De hecho, «Desert High», el último tema del disco, es una pieza hablada acompañada de una guitarra vigorosa que evoca a la leyenda Graham Parsons, cuya muerte hace 48 años se produjo muy cerca de donde se grabó «Hardware«.

Billy resume la construcción ecuménica del álbum: «nos refugiamos en el desierto durante unas semanas en el calor del verano y eso en sí mismo fue bastante intenso. Para desahogarnos, simplemente dejémoslo rockear, y eso es lo que Hardware es realmente. En su mayor parte, es un rockero furioso, pero siempre consciente del misterio implícito del desierto».

Billy Gibbons anuncia nuevo disco en solitario, "Hardware" - Dirty Rock  Magazine

«Hardware» track listing:

01. My Lucky Card
02. She’s On Fire
03. More-More-More
04. Shuffle, Step & Slide
05. Vagabond Man
06. Spanish Fly
07. West Coast Junkie
08. Stackin’ Bones (featuring LARKIN POE)
09. I Was A Highway
10. S-G-L-M-B-B-R
11. Hey Baby, Que Paso
12. Desert High





Billy Gibbson anuncia nuevo álbum y publica single

26 03 2021
Billy Gibbons

El cantante de ZZ Top y leyenda de la guitarra eléctrica Billy Gibbons ha anunciado su tercer álbum en solitario, «Hardware«, que se lanzará el 4 de junio a través de Concord Records.

Gibbons está respaldado en el álbum por el guitarrista Austin Hanks y el batería de Cult y Velvet Revolver, Matt Sorum, el mismo equipo que lo apoyó en su anterior trabajo en solitario, The Big Bad Blues de 2018.

«Hardware» fue grabado en Escape Studio cerca de Palm Springs, CA, y producido por Gibbons junto con Sorum y Mike Fiorentino, con el ingeniero Chad Shlosser proporcionando producción adicional.

Además del nuevo single «West Coast Junkie», el álbum cuenta con 10 temas originales Gibbons-Sorum-Fiorentino-Shlosser, junto con una versión de «Hey Baby, Que Paso», originalmente grabada por Texas Tornados.

Según Gibbons, el título del álbum es un tributo al fallecido Joe Hardy, el legendario ingeniero de grabación que trabajó con Gibbons y ZZ Top desde mediados de la década de 1980.

Mientras tanto, desde el punto de vista del sonido, «Hardware» se vió influenciado por la «circunstancia del alto desierto de su grabación».

Gibbons dice: «los escenarios desérticos, repletos de arenas movedizas, cactus y serpientes de cascabel, constituyen el tipo de telón de fondo que aporta un elemento de intriga reflejado en los sonidos creados allí».

Destacados en el disco, que incorpora elementos de «hard rock tradicional, neo-metal, country rock, new wave, blues e incluso música de surf», incluyen Stackin ‘Bones, con una aparición como invitado de Larkin Poe, y Desert High.

Resumiendo, Gibbons dijo: “nos refugiamos en el desierto durante unas semanas en el calor del verano y eso en sí mismo fue bastante intenso. Para desahogarnos, simplemente «dejamos que se mueva» y de eso se trata realmente Hardware. En su mayor parte, es un rockero furioso, pero siempre consciente del misterio implícito del desierto».

Billy F Gibbons (ZZ TOP) publica el primer single de su nuevo disco « Hardware» – Metalcry.com :: Tu Web de Rock y Metal




Kings of Chaos en Long Beach

26 04 2017

a.jpg

Billy Duffy (The Cult)

Kings of Chaos, el grupo formado por Billy Duffy, Billy Gibbons, Billy Idol, Chester Bennington, Corey Taylor, Dean Deleo, Robert Deleo, Matt Sorum, Steve Stevens, Duff McKagan, Gilby Clarke, Glenn Hughes, Joe Elliot, Myles Kennedy, Nuno Bettencourt, Slash, y Sammy Hagar, siguen ofreciendo espectaculares conciertos.

…En esta ocasión en el Toyota Grand Prix en Long Beach. Según Billy Duffy: «Fueron unos días muy ocupados, incluyendo dos días de ensayos muy largos. Generalmente Steve Stevens toca con la banda, pero estaba lejos haciendo sus propias demos en Europa, así que tuve que aprender sus partes de una docena canciones. El espectáculo en sí fue muy divertido, pero tengo que decir que fue uno de los más extraños en cuanto a sonido que he hecho, ya que tuvimos que competir con el sonido rugiente de los coches Grand Prix cada pocos minutos!!».

b.jpg

Kings of Chaos





Kings of Chaos

13 10 2016

14670730_620740338105128_1536432583641525427_n.jpg

Ni más ni menos que Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour), Chester Bennington (Linkin Park), Billy Gibbons (ZZ Top), Billy Duffy (The Cult), Steve Stevens (Billy Idol), Robert Deleo (Stone Temple Pilots) y Matt Sorum (Guns N’ Roses, Velvet Revolver) forman el elenco escogido para el supergrupo Kings of Chaos que tiene previstas (por el momento) tres actuaciones que tendrán lugar el 1, 2 y 3 de diciembre en el House of Blues de Nevada





Slash: Raised on the Sunset Strip

7 02 2016

1.jpg

Universal Music Group ha publicado un documental de 90 minutos titulado «Slash: Raised on the Sunset Strip» en Blu-ray y DVD.

El comunicado de prensa dice: «Una de las figuras más icónicas de la guitarra presentada como nunca antes. «Slash: Raised on the Sunset Strip» es una película reveladora y perspicaz presentado por DirecTV y Guitar Center. Combinando material nuevo y de archivo con anécdotas personales del legendario músico, así como de muchas de sus influencias y sus colegas, el documental pinta un retrato íntimo del pasado, presente y futuro del héroe del rock».

«Slash: Raised on the Sunset Strip» también incluye entrevistas con Dave Grohl, Joe Perry, Alice Cooper y Nikki Sixx, así como los compañeros de banda de Slash, Duff McKagan y Matt Sorum. La película traza el viaje de Slash desde «Sunset Strip» a su álbum actual «World on Fire».








A %d blogueros les gusta esto: